Historia del Arte
Historia del Cine
Historia de cine
1. El nacimiento del cine
No fue tanto un invento como un proceso.
Dos pilares básicos sobre los que se sustentó: la fotografía y descubrimientos ópticos.
El doctor Peter Mark Roget realiza una tesis sobre el principio de la persistencia retiniana (las imágenes proyectadas durante una fracción de segundo en la pantalla no se borran instantáneamente de la retina. De este modo, una rápida sucesión de fotos inmóviles, proyectadas discontinuamente, son percibidas por el espectador como un movimiento continuado.
La fotografía busca la conquista del movimiento: Muybridge descompone el galope de un caballo en 24 fotografías. El siguiente paso lo da Charles-Emile Reynaud que consigue la síntesis del movimiento, mediante la proyección sucesiva de dichas fotografías sobre una pantalla. El padre de los dibujos animados kinetoscopio
Finalmente, Thomas Alva Edison introdujo la película de celuloide de 35 mm de soporte. Será el primero en impresionar películas cinematográficas.
Los hermanos Lumière serán los primeros en efectuar proyecciones públicas mediante el cinematógrafo.
-
Los pioneros
Los hermanos Lumière (Francia) alquilaron un local en la capital parisina, en el Grand Café. Obtuvieron un gran éxito, se formaban interminables colas en la puerta, los que entraban salían y volvían con gente conocida, superaron sus propias expectativas de éxito. Las películas reproducidas: La salida de los obreros de la fábrica de Lumière, la llegada del tren, partida de naipes, la demolición de un muro… Las primeras películas cómicas: El jardinero regado, Charcuterie mecánique…
Cine documental en Partida de naipes _realizada por familiares de los Lumière_, ofrece una estampa de las costumbres de la burguesía acomodada del fin de siglo, La salida de los obreros de fábrica de los Lumière se inserta en el mundo del trabajo, es un reflejo de la era industrial que se esta viviendo; por otro lado, presenta como protagonistas al público de este espectáculo que está naciendo. La llegada del tren, provocaba el pánico de los espectadores que creían que la locomotora se les iba a echar encima. Desde el punto de vista del lenguaje cinematográfico, había una identificación de la visión del espectador con el ojo de la cámara, convertida en personaje dramático; realismo reforzado por la profundidad de foco que se acentúa con el acercamiento de la locomotora en movimiento hacia la cámara. Además, a pesar de estar rodada con la cámara fija, contiene toda una gama de encuadres, que van desde el plano general al primer plano.
Las películas con trucajes no fueron la especialidad de los Lumières, sin embargo podemos apreciar algunos indicios en la demolición del muro, desarrollada al revés así como Charcuterie mecànique que muestra la introducción de un cerdo en una máquina, de la que salía convertido en salchichas.
Como película cómica El jardinero regado uno de los jardineros de la finca de los Lumière que se pone perdido (primer gag)
De esta manera, los Lumière enviaran operadores a todos los rincones del mundo para proveerse de nuevos material fílmico: a París llegaban imágenes exóticas de la India, la China… Lo que hoy denominamos reportajes. Así uno de los operadores de Lumière descubrió el travelling casualmente en paseando en góndola
Análisis de la nieve, batalla de niños: Plano general, cámara fija a nivel de los ojos, no enfoca a ningún personaje, enmarca todo el tiempo un plano general. No hay montaje, acaba cuando se acaba el rollo de película. Profundidad de cámara casual. Film análogo que la llegada del tren: el movimiento viene dado por la gente que entra y sale. Lumière y Edison no hacen montajes. Las películas de Edison son de menor cualidad fotográfica que las de Lumière.
Thomas Alva Edison ( EUA) se centra en la visión individual exhibida públicamente mediante el kinetoscopio. Instaló su estudio en un patio de su laboratorio, que el denominó teatro kinetoscopio pero que el personal de la casa rebautizó con el sobrenombre de Black María por su semejanza con los coches de presos.
Con el mago de Menlo Park el cine sonoro nace antes que el cine a secas: al regresare de viaje recibió una sorpresa: proyectada sobre una pequeña pantalla blanca se le apareció la imagen de su colaborador William al tiempo que una voz metalizada le saludaba.
Edison estuvo convencido de que proyectar pelis en público era mal negocio hasta que un operador de Lumière exhibió el método francés.
George Méliès (o el mago de Monteuil) fue uno de los privilegiados espectadores que asistieron a la 1ª proyección de los Lumière. Al acabar la proyección se acercó a los Lumière para adquirir uno de aquellos prestigiosos aparatos. Pero los Lumière le dijeron que el kinetoscopio no estaba en venta y además le auguraron una breve existencia (predicción como se ha podido comprobar, errónea) Los Lumière poseían una posición holgada, se retiraron del cine y dejaron paso a nuevos pioneros
Méliès se enteró que en Inglaterra se había puesto al mercado un aparato similar al de los Lumière y lo compró. Al principio mantuvo la lineal documental de los Lumiére, pero tras el descubrimiento del trucaje encauzó su producción por las vías de la ficción.
En El escamoteo de una dama, 1896 produce el efecto de desaparición de una dama mediante la detención del rodaje, permitiendo a la dama salir de la escena y rodando a continuación sin alterar la posición de la cámara (trucaje simple). En Fausto y Margarita transforma la dama en diablo. Para Mèliés el trucaje es un fin no un medio como hoy en día.
Méliès construirá el primer estudio de Europa: al realismo y naturalidad al aire libre de los Lumière, Méliès opuso la elaboración artificiosa del estudio, la puesta en escena teatral y el trucaje de ilusionista
Las obras de Méliès son el fruto del encuentro de dos técnicas: la del fotógrafo y la del hombre de teatro e ilusionista. Su producción es variadísima. Destaca Viaje a la luna, 1902
Trabaja como actor en sus películas. La cámara permanece inmóvil, el punto de vista de ésta es la del espectador en un palco de teatro, la gesticulación de los actores es exagerada.
En los últimos años de su vida se destacó su aportación al cine y se le otorgaron condecoraciones y homenajes.
Análisis:
-
Sueño gastronómico: hay una historia, guión: vemos un personaje, un rey, del cual se nos muestra su oficio. Dicho rey tiene una serie de sueños donde salen planetas. Por otro lado, cambios de escenarios.
-
Viaje a la luna: Punto fijo de la cámara de un espectador sentado en un asiento de teatro. Hay trucaje o montaje en Méliès. Hay un guión, estudios para llevar a cabo la parafernalia, en Lumière no. Actuación actoral muy exagerada porque no hay primeros planos. Poca profundidad de campo, escenario centrado. Toque de querer llamar la atención: desapariciones, apariciones. Humor de Mèliés sin un doble sentido, gags simples. Rodaracord (acción continuada) el cohete al caer a la luna, sin embargo algunos piensan que es una equivocación por parte del autor. Uno de los que llega a la luna Méliès que a veces hacia de actor.
-
Ilusionismo: chinos
-
Las barbas indómitas
La escuela de Brighton (Inglaterra) constituida por George Albert Smith, James Williamson, y Alfred Collins. Comienzan a hacer películas del tipo Lumière, pero pronto descubren nuevas posibilidades.
Williamson realiza trucajes de sobreimpresión al igual que Méliès sin que ninguno de los dos pioneros supiera nada sobre los trabajos del otro. 1900 Attack on a Chinese Misión Station: la cámara es un ojo nervioso que salta de un punto de vista a otro, es decir, alternancia dramática de escenarios, mostrando primero a las víctimas y luego a las tropas salvadoras patrimonio universal, de todo el cine de aventuras.
Smith destaca por su utilización de trucajes y del primer plano. Sin embargo, los primeros planos no tienen una función expresiva sino que pretenden ampliar determinados aspectos de la acción que por pequeños pasarían inadvertidos por el espectador. También inventó el kinemacolor, primer sistema de cine cromático.
También se debe a Williamson la introducción de un elemento característico del cine de acción: la persecución Stop Thief 1901
Nos encontramos con el nacimiento de una sintaxis cinematográfica que culminará con Griffith
2. Esplendor industrial y artístico
-
Esplendor industrial
1906 poderosas sociedades cinematográficas o europeas: Pathé, Gaumont, Edison, Biograph, Vitagraph. 1908 Star Fim supone la supresión de la venta de películas que pasan a alquilarse, que proporciona mayor rentabilidad.
Con Charles Pathé (Francia) asistimos al nacimiento de la mentalidad de empresario industrial en el campo cinematográfico: contrata a realizadores y técnicos que trabajan a sueldo en su estudio, lanza a las primeras estrellas famosas Max Linder
Ferdinand Zecca fue su mano derecha desplegando una actividad cinematográfica tan vasta como diversa: actor, guionista, director, decorador…. Aborda un cine de fantasía realista. Utiliza el trucaje como medio al servicio de la narración. Emplea el plano americano. No siente reparos en plagiar a Mèliés o a la escuela de Brighton (artísticamente hablando fue hijo de ambos)
Historia de un crimen, 1901 el primer drama de la historia del cine.
Sus obras son del gusto del pueblo.
Pathé tiene el monopolio de la fabricación de aparatos, de la producción, distribución y exhibición de películas a escala mundial. Abre agencias cinematográficas por diversas ciudades del mundo: Londres, Moscú, Berlín, Barcelona, Calcuta y Singapur…
Sin embargo Pathé no fue el único gigante del cine, León Gaumont fue su competidor, que se dedicaba a la fabricación y venta de aparatos cinematográficos hasta que la demanda de su clientela le orientó hacia el campo de la producción. Destaca Alice Guy
En EUA Thomas Alva Edison pugnó una guerra por el control monopolista de la producción cinematográfica _ “quien controle la industria cinematográfica, controlará el medio más potente de influencia sobre el público”_ que estuvo salpicada de episodios broncos y movidos. El 15 de diciembre de 1908 la guerra de patentes concluyó mediante la creación de un trust internacional..
Los que no pertenecían a este trust eran los independientes, que eran perseguidos por Edison.
Edison plagia las cintas europeas, en dichas tareas se encuentra Edwin S. Porter. Este decide que también puede realizar películas que narrasen una historia a través de la adición de escenas artificialmente compuestas:
- Salvamento en un incendio 1902 alternancia de dos acciones paralelas: los bomberos que van a apagar el incendio y la angustia de las víctimas, técnica aprendida de la escuela de Brighton.. También ha aprendido de ellos el uso del primer plano que utiliza para mostrar una mano que acciona un avisador de incendios
- Asalto y robo de un tren 1903 primer western de la historia del cine, la primera película importante de ficción del cine americano
1ª crisis del cine en Francia Film d'art pretende salvar esa difícil situación, dignificando y prestigiando el espectáculo cinematográfico, elevando el nivel artístico de éste. Para ello se encargaron guiones cinematográficos a la élite intelectual (ilustres plumas), se pretenden tratar temas literarios, históricos, clásicos… Por otro lado, utilizan a los grandes actores del teatro francés para atraer al público, dando lugar a la noción de estrella, lo que más tarde se denominará Star-system. 1908 El asesinato del duque de Guisa
El primero que se atreve a decir que el cine es un arte, el séptimo arte “Manifiesto de las siete artes, 1914 de Riccioto Canudo
-
Esplendor artístico
David Wark Griffith tenía instinto cinematográfico, tras debutar como actor repetidas veces en 1908 se estrena como realizador en la Biograph
Utiliza por 1ª vez el flash-black, en El nido del águila. Introduce “el salvamento en el último minuto” técnica utilizada por vez 1ª por Williamson y posteriormente por Porter en El teléfono: para salvar a su mujer e hijas del acoso de unos bandidos, un hombre de precipita hacia su casa en una carrera contra el tiempo, empleando todos los medios disponibles: caballo, automóvil, ferrocarril. Griffith alterna planos de la familia acosada con los del marido corriendo, a intervalos cada vez más cortos, que potencian tensión dramática o suspense. Con Griffith se abandona definitivamente la linealidad del relato primitivo.
En Griffith el film esta dividido en secuencias (no en escenarios o cuadros) y cada secuencia está dividida en planos de diferente valor, especialmente americano (muestra a los personajes sin piernas) y primeros planos con intención de potenciar la expresividad dramática.
Griffith comprende la potencia expresiva de las imágenes y los resultados que pueden nacer de su combinación que es el montaje La conciencia vengadora 1914 primeros planos repetidos de un lápiz golpeando una mesa y de un pie repicando en el suelo que reproducen de forma visual el sonido obsesivo del latido de un corazón.
También supo aprovechar las ventajas de la profundidad de foco en The Musketeers of Pig Alley hace avanzar lentamente a un bandido hacia la cámara, hasta obtener un primer plano de su rostro, mientras sus compinches permanecen nítidos por detrás.
Es en definitiva Griffith quien culmina el nacimiento de una sintaxis en la expresión cinematográfico, el que despliega un lenguaje cinematográfico en toda regla.
Además, es un descubridor de talentos: Mack Sennett, Mary Picford que se convirtió en “la novia de América” rostro aniñado, ojos azules, tirabuzones rubios, apariencia ingenua cristalizó un arquetipo cinematográfico.
La obra más importante de Griffith es El nacimiento de una nación, 1915 (su 1ª gran producción). Basó su guión en la novela del reverendo Thomas Dixon, que narraba con tono heroico el nacimiento y actuación de la organización racista Ku-Klux-Klan al acabar la guerra de Secesión. Griffitn era al igual que el reverendo hijo de un coronel sudista arruinado por la guerra civil; entre sus principios se anidaba un profundo desprecio hacia la raza negra, considerada como inferior. El objetivo de su película era mostrar la amistad y el amor de dos familias blancas, los Stoneman y los Cameron, bruscamente enfrentados por el estallido de la guerra civil, al tomar los primeros el partido del Norte y los segundos el del Sur.
El rodaje de la película fue caro sin embargo saldó con creces dicha inversión. La película suscitó polémicas, hubo enfrentamientos entre policía y manifestantes. Ahora bien la película fue un éxito taquillero, llegando a batir en recaudación marcas pasadas y futuras. Todo el mundo hablaba y discutía sobre la película.
Técnicamente, combinó planos generales con planos próximos (planos americanos, medios, primeros planos) o realizó tomas en movimiento: significativo es el plano que abre la batalla de Petersburg que presenta a una mujer asustada que estrecha a una criatura entre sus brazos; entonces la cámara describe un movimiento panorámico hacia la derecha y descubre un valle por el que marcha una columna militar mientras unas casas al fondo son pasto de las llamas. Así Griffith contrasta la pobre mujer temerosa y la rigidez mecánica, inhumana de la columna militar. Utiliza el montaje paralelo que le permite presentar tres acciones alternadas: la ciudad de Atlanta en llamas, la angustia del interior de la mansión de los Cameron, y el campo de batalla. También es presente su técnica “salvamento en el último minuto” en la persecución de Flora Cameron por parte del negro Gus y el hermano que no puede impedir que su hermana para salvar su honra se suicide. Utilizó caches (ennegrecimiento de determinadas partes del fotograma) para modificar una composición o conseguir un efecto dramático: en el plano que abre la batalla de Petersburg utiliza un cache circular que potencia la emotividad de la imagen de la mujer; otras veces oscurece la parte inferior o superior del encuadre para realzar un paisaje horizontal. Recurso que cayó en desuso con el cine sonoro.
En fin, nunca hasta el momento se había realizado una película tan larga, ni se había desarrollado con tal agilidad, ritmo y coherencia narrativa. Griffith no inventó nada, pero realizó una genial síntesis de procedimientos ya utilizados, llevándolos a su máxima funcionalidad expresiva
Su 2ª gran producción fue Intolerancia 1916 que le supuso un gran esfuerzo por su complejidad. Pretende mostrar a través de varios episodios históricos las desgracias provocadas por la intolerancia religiosa o social de la historia de la humanidad. Mediante la utilización del montaje paralelo desarrolla cuatro historias: la madre y la ley (un obrero que va ser ajusticiado y es indultado al último momento), la caída de Babilonia (ocasionada por las disensiones entre sacerdotes), la Pasión de Cristo y la noche de San Bartolomé (sangriento episodio de las luchas entre católicos y protestantes “hugonotes” en la Francia de Catalina de Médicis. Como puntos de unión además del componente simbólico de cada historia había un leit-motiv que enlazaba los episodios: la cuna se mece sin fin: unión del presente y el futuro versos de Walt Whitman.
Es así la 1ª película acronológica de la historia del cine. Sin embargo, la diversidad temporal y espacial provocó un caos en el espectador. Por otro lado, algunos países la prohibieron considerando peligroso su contenido ideológico. Es decir, fue un fracaso comercial. Así mismo resulta anecdótico que la última película que rodó anterior a ésta fuera racista. Técnicamente muestra las mismas características señaladas anteriormente.
A partir de este momento Griffith ya no volvería a repetir su éxito.
1919 se funda la United Artists integrada por Griffith, Charles Chaplin, Mary Pickford
Análisis:
-
El nacimiento de una nación: planos generales, medios, primeros planos; tratamiento del color, utilización muy expresiva del color; efectos especiales, extras; historia de ficción que reconstruye hechos históricos
-
Intolerancia: montaje paralelo con dos historias: Hist de Babilonia, Hist de la madre y la ley. El nxo de unión un símbolo: las tres parcas (mito griego); el niño futuro, la mujer que teje vida, si se rompe el hilo que teje, muerte; imagen simbólica aleatoria que aparece a lo largo de la historia. Viraje del color: azul para el exterior, sipi para el interior. Griffith lleva a cabo elementos experimentales que habían puesto en práctica autores pioneros. Montaje narrativo con planos generales que van a planos más concretos. La chica que mira: un fuera de plano. Plano subjetivo cuando mira por debajo de la cerradura. Vestuario de Babilonia pararrealista; interpretación enfática; iluminación realizada en estudios.
Charles Chaplin
En primer lugar debemos del cine cómico que germina en Francia, recordemos el primer gag (acontecimiento normal, que súbitamente y a causa de otro normal, deriva en una dirección inesperada, que generalmente pone en ridículo o en un aprieto a un personaje) del jardinero regado de los Lumière, que alcanza su máxima efervescencia con la figura de Max Linder que inspirará a Chaplin su personaje de Charlot. Su comicidad se basaba en la creación de situaciones comprometidas en las que nunca llegaba a perder la compostura. Entre 1911-13 se sitúa como el autor más popular del cine europeo. Marchó a EUA pero su éxito era eclipsado por Mack Sennett.
Mack Sennett funda la productora Keystone. Su comicidad se basa en vertiginosas persecuciones, carreras sobre tejados, caídas desde alturas increíbles, porrazos, patadas al trasero, tartas de crema, destrucción de objetos, ridiculización del orden establecido (policías)Sin embargo el slaptick de Sennett no es original, pero al igual que hizo Griffith él sacó el mayor jugo de dichas formas preexistentes. Fue también un descubridor de talentos: de entre ellos destacar a Charles Chaplin
Charles Chaplin nació en una familia de actores, su infancia fue difícil, perdió a su padre y su madre ingresó en un sanatorio. Sufrieron penalidades económicas. Con 5 años debutó en un escenario para suplir la pérdida de voz que sufrió su madre. Reflejo de su trágica infancia es El chico.
Fue contratado por una importante compañía de pantonima que le llevó a EUA. Allí fue descubierto por Marx Sennett que lo contrató. Las películas que realizó con Sennett evidencian en forma embrionaria sus posibilidades. Posteriormente es contratado por la productora Essanay que es cuando consolida su personaje de Charló y le viene la fama. A partir de entonces impone su mundo poético personal: la bella ingenua que enciende el corazón de Chaplin. Posteriormente, en las productoras Mutual y la First National se consagra como mito universal.: la trascendencia del vagabundo romántico de sombrero hongo y grandes zapatos radica en su dimensión humana, que sin embargo muestra una visión crítica ante la sociedad, de ahí que sus películas sean siempre polémicas El emigrante
Chaplin es un buen conocedor de los resortes de la risa que no es incompatible con la ternura que aflora en todas las obras de este artista: Chaplin a través de sus obras ofrece esperanzas de una vida mejor
Películas: La quimera del oro, Armas al hombro, Tiempos modernos, El gran dictador, Mosieur Verdoux y su última película Candilejas.
Análisis
-El Chico: muchos cambios de escenarios, muchos movimientos de cámara, transición. Tono dulce y sensiblero.
- La quimera del oro: de planos generales a primeros planos
-Armas al hombro: plano de imagen múltiple
- Tiempos modernos: montaje ideológico: las ovejas equiparadas con las personas que van a trabajar. De la tragedia individual pasa a la tragedia colectiva. Desarrolla el tema del maquinismo y la industrialización: Chaplin se opone al mundo inhumano. Chaplin advocado a unas determ circunstancias. Sale la mujer de Chaplin, prototipo de heroína fuerte.
- El gran dictador: Chaplin se opone a Hitler. La película comienza con la primera guerra mundial, y acaba en el momento en que las tropas entran a Berlín. Un judío que pierde la memoria, que al volver encuentra que las cosas han cambiado. Lo confunden con Hitler. Fue una película prohibida a Europa. La música tiene un papel muy importante. El baile de Hitler una metáfora. El judío barbero: herencia cómica de las pelis de Mack Sennett: tortas, caídas. Personaje que juega con el rostro: buen acróbata, buen bailarín para que parezca que sale espontáneamente
- Monsieur Verdoux: enamora mujeres ricas y después las mata; hace lo mismo que Hitler, pero si matas a una persona eres un asesino, si matas un mundo un héroe. Retroproyección cuando encuentra a la joven en el carro que el ayuda. Abandona la figura de Charlot, pero guiño a sus actuaciones cómicas sobre todo cuando cierra a esos dos. Imágenes de archivo.
3. Expresionismo alemán
Las salas de proyección germanas reproducían películas con un marcado cariz antialemán. El gobierno decidió resolver este problema cinematográfico creando una gran empresa de producción para abastecer al país. Así nace la UFA, que aboga el principio de que como el cine alemán era grande, era menester hacer grandes películas. Destacó Ernst Lubitsch del cual no tardaron en apoderarse los magnates de Hollywood.
La irrupción de la escuela impresionista elevó el arte cinematográfico de Alemania
La escuela impresionista postula la interpretación afectiva y subjetiva de la realidad, distorsionando sus contornos y colores. Su rastro nos conduce a las formas más primitivas del arte.
No tiene un estilo definido, estado del espíritu que tiene latente la personalidad individual de cada artista que dará lugar a mucha diversidad. Los guiones se basan en cuentos de terror, que muchas veces provienen de tradiciones populares, con un trasfondo crítico con la sociedad con la que viven. Narrador omnisciente, ojo que lo ve todo. Sin embargo, encontramos un narrador frecuentemente delirante, con una visión subjetiva de los hechos en el Gabienete del doctor Caligari. Creación de un mundo irreal por la expectación que provocan a la realidad: intranquilidad, angustia, irregularidad, desproporción. Los elementos que provocan expectación: escaleras en forma de caracol, el mobiliario del Doctor Caligari (los personajes sentados en sillas altas, funcionarios, símbolo de poder), la rueda, símbolo del caos. La iluminación un elemento muy importante, clave para crear ambiente; contraste de sombras y claros; focos de luz indirectos que crean diagonal, la luz surge de diferentes focos en contraste con la luz natural. Otras cuestiones técnicas conciernen al acelerado o ralentización. Viraje de color, trucajes simples, transparencias, “ciris” para enlazar. Utilización de rótulos explicativos para que los lectores no se pierdan. Elipsis, un fuera de campo, pero donde se ve la sombra; vestuario expresionista. Dos vertientes actorales: películas basadas en el individuo, películas basadas en una masa de actores
Suelen citarse como películas precursoras El estudiante de Praga 1913 de Paul Wegener y Stellan Rye; y El Golem 1914 de Paul Wegener y Enric Galeen, antigua leyenda judía sobre un hombre de arcilla al que al que el rabino Loew consiguió dar vida a través de una fórmula mágica. Hagamos hincapié en la explosión del romanticismo, cuya ideología filosófica fluye en la sociedad del momento.
- Análisis del Golem: “cuando quieren darle vida al ser”: cierre en negro, como si fuera un telón de teatro, lo que se denomina transición. Iluminación indirecta que crea claros y oscuros _ típico del expresionismo alemán. Vestuario pararrealista. Ciudad medieval con arquitecturas muy pronunciadas que llaman la atención del espectador; ciudad como de piedra. El Golem,, el personaje más expresionista. Un fuera de campo el rabino cuando llama al Golem. “La figura humana y el paisaje”, imagen romántica: claros-oscuros, expresión muy romántica de la chica. Montaje alternado (historias diferentes a lugares diferentes) en la historia de la hija y el mensajero del rey. Plano de imagen múltiple en la historia del pueblo rabino. Ritmos largos y posteriormente ritmos cortos, carrera de caballos. Cámara no fija, movimiento vertical contrapicado, pero no hay desplazamiento de cámara. Posición cámara del espectador sentado en un anfiteatro. Profundidad de campo: los movimientos de los personajes en movimiento.
La película cumbre del expresionismo es El gabinete del doctor Caligari. El guión original de Hans Janowitz y Carl Mayer narraba los estremecedores crímenes que cometía el médium Cesare, bajo las órdenes hipnóticas del demoníaco doctor Caligari, que recorría las ferias de las ciudades alemanas exhibiendo a su sonámbulo. El objetivo era el de denunciar a través de esta parábola la criminal actuación del Estado alemán, que utilizó a sus súbditos durante la guerra como el satánico Caligari a su subordinado Cesare. Llevaron el guión a Erich Pommer ( uno de los importantes del cine alemán), que se lo ofreció al realizador Fritz Lang, pero éste lo encontró excesivamente truculento y Pommer encomendó su ejecución a Robert Wiene..
Wiene añadió dos nuevas escenas _ a pesar de las protestas de sus autores_ una al principio y otra al final, que transformaron radicalmente el sentido de la narración, pues se convirtió en el relato imaginario de un loco que cree ver en el director del manicomio en que se halla al temible doctor Caligari. De esta manera, se derrumba el sentido de protesta política de la obra. Técnicamente, destaca el desquiciamiento escenográfico con chimeneas oblicuas, escaleras de caracol, “carrerons”, ventanas flechiformes y reminiscencias cubistas, utilizando todo en función no meramente ornamental, sino dramática y psicológica, creando una atmósfera inquietante y amenazadora. Utilización del blash-black. La limitación del cupo eléctrico del estudio sugirió la idea de pintar luces y sombras en los decorados, abriéndose así a una producción cineplástica, desechando la movilidad de la cámara, el poder creador del montaje y el rodaje en escenarios exteriores, en un retorno a la estética primitiva Méliès. Caligari y Cesare con la ayuda de unos maquillajes sorprendentes consiguieron integrarse en el conjunto plástico, que admitía mucho peor al resto de personajes de inspiración realista. El movimiento que es una dimensión real, despojará a muchas películas de esta escuela de la irreal fascinación plástica que emana de sus fotogramas estáticos.
El gabinete del doctor Caligari fue un éxito, prestigió al cine alemán en el extranjero. Caligari se convirtió al igual que Charlot en un mito del cine. Los críticos franceses acuñaron el término caligarismo para referirse a las películas alemanas. Las intenciones secretas no fueron comprendidas, se creyó que era un homenaje a la labor de los psiquiatras. El hecho es que a partir de ese momento la élite intelectual comenzó a interesarse por el cine.
Los personajes protagonistas del expresionismo alemán son asesinos, vampiros, monstruos, locos, visionarios, tiranos y espectros; los temas son fantásticos, de terror. Todo ello nos sumerge en un halo de pesadilla, que se ha interpretado como el reflejo del desgarramiento del alma de la sociedad alemana en tensión entre la tiranía política (represión, censura) y el caos social (ascenso desorbitado de la burguesía). El pensamiento expresionista fruto del profundo desequilibrio de una sociedad con una muy avanzada tecnología, pero aún inmersa en los valores tradicionales. El signo de la época es la ausencia del alma, ya que el individuo se encuentra sometido a la efervescente aparición de la máquina (era de la industrialización ej Metrópolis)
- Análisis Caligari: perspectiva en el decorado, campo de profundidad. Transición con cierre en negro. Utilización expresionista de la luz: claros-oscuros. Elipsis, primer plano de las manos. Historia en flash-black. Picado en el hombre que ve a Caligari por la ventana. Montaje alternado en el rapto de la chica y la habitación de los criados.
El expresionismo evolucionó, y así nace el Kammerspielfilm, de corte más realista. Destacan Scherben y Sylvester de Carl Mayer y Lupu-Pick.. Scherben narra la tragedia de un guardavía que mata a un ingeniero ferroviario que sedujo y abandonó a su hija, mientras ésta enloquece y su madre muere en la nieve. Sylvester muestra la historia del dueño de un café que víctima del egoísmo de su madre y de su esposa decide suicidarse.
Elementos reales: un vulgar guardavías, y un modesto comerciante; sin embargo utilización de los objetos como símbolos y cierta estilización dramática. Linealidad y simplificación argumental en contraposición expresionismo.
- Análisis Kammers pielfilm: no son sobrenaturales, pocos personajes, guiones simples, realidad real, conecta teatro
Tras la aportación de Carl Mayer en la evolución del cine mudo alemán destacan dos figuras: Friedrich Wilhelm Murnau y Fritz Lang
-
Murnau es un hombre con inquietudes culturales que fundó una productora cinematográfica y comenzó a dirigir películas. Combina la expresión de su subjetiva lírica con las formas reales del mundo visual.
1922 realiza Nosferatu, el vampiro: introduce escenarios naturales, en contra de la tendencia de rodar todas las escenas en el estudio y mediante decorados plásticos. De esta manera, la introducción de elementos reales a la historia da veracidad al relato, fundiendo realismo y fantasía. El argumento es el de la felicidad de una pareja perturbada por la presencia del mal ( Nosferatu) y el papel expiatorio de la mujer que con su voluntad de abnegada entrega derrota al vampiro. También utilizó recursos vanguardistas: como el acelerado y el ralenti, el empleo de película negativa para señalar el paso del mundo real al irreal
-Análisi de Nosferatu: se aleja de los decorados artificiales en estudios, hace uso de decorados naturales, idea de lo sublime, lo pequeño del hombre ante la naturaleza. Drácula, personaje terrorífico, recreación de éste mediante primeros planos que duran segundos, es decir, crea expectación al espectador. Ralentiza, acelera el ritmo. También utiliza en la luz los claros y oscuros, picados y contrapicados. Película en negativos: pasar del mundo real al mundo de los vampiros; lo blanco, negro; lo negro, blanco.
El éxito de dicha película fue rebasado por El último, que relata la historia del portero de un lujoso hotel, que debido a su avanzada edad, es degradado al servicio de lavabos. El hombre no se conforma con la pérdida de su uniforme y lo roba cada día para regresar con él a su casa, hasta que finalmente es descubierto y se produce su desmoronamiento. Añadió un postizo final feliz por razones comerciales o para ironizar el típico happy end americano.
Se incluye dentro del Kammerspielfilm por su realismo social: contraste ambiental: el lujoso hotel y el barrio proletario donde habita el portero; veneración fetichista del uniforme_ símbolo autoritario por antonomasia_ enfermedad psicológica colectiva del pueblo alemán (de ahí, que muchos espectadores norteamericanos dijeran no comprender la película, ya que un encargado de lavabos ganaba más que un portero)
Técnicamente esta narrada con un lenguaje plástico repleto de reminiscencias expresionistas: las sombras amenazadoras que transforman la entrada de los lavabos en un terrible antro. Dan agilidad al relato cuya acción transcurre en un mundo cerrado (el hotel y el barrio del portero) mediante el empleo de una cámara dinámica, con travellings subjetivos (atando la cámara al pecho del operador) circulares y movimientos de grúa, conseguidos situando la cámara en la extremidad de una escalera de incendios “la cámara desencadenada” que causó gran impacto en la producción mundial. La cámara había aprendido a volar, no tiene limitaciones.
-Análisis de “el último”: personajes reales pero con objetos simbólicos; pocos decorados, argumentos no muy complicados; poca utilización de rótulos explicativos, los ínter títulos están escondidos: telegrama; no hay diálogos entre los personajes; montaje por contraste o montaje ideológico: la riqueza de un personaje y la pobreza de un personaje: símbolo del uniforme del portero, correlación de los botones con una condecoración militar. La peli acaba como si fuera un sueño, el final como un cronometraje; utiliza primeros planos para caracterizar a la burguesía: rica, gorda; arquitectura moderna, gran presencia del arte plástico, como si de cuadros filmados se trataran; perspectiva de campo a través de la ventana; encontramos la rueda en la puerta, que simboliza dos microcosmos el mundo interior (hotel), el mundo exterior ( el barrio del portero); transparencias; grabada a un estudio; contraste de luces y sombras, heces de luz en diagonal, muy expresionista; nos habla de la crueldad con la gente mayor. El portero que es degradado por su edad a los baños.
Fausto 1926 impresionante despliegue de medios técnicos y de trucaje que culminan con el viaje de Fausto y Mefisto. Refinamiento pictórico.
-Análisis del Fausto: muchos referentes románticos: mundo hermético, filosofia esotérica; estuvo 2 años preparándola; trata de buscar la versión más original; grabada a un estudio; llena de efectos plásticos y especiales
-
Fritz Lang estudió Arquitectura y Bellas artes. Tiene dos etapas: etapa alemana, etapa EUA. La etapa a EUA destaca por el cine negro, género que desarrollan los directores europeos que van a los EUA. Su debut como realizador el 1919 no tardó en proporcionarle rápidamente gran éxito popular:
- Die Spinnen 1919 serial de aventuras exóticas
- El doctor Mabuse 1922 que enclave de aventuras describía el caos financiero de Alemania. Adaptación de una novela por entrega a un diario de Berlín. La hizo con su mujer Thea von Harbou, escritora y guionista.
- La muerte cansada 1921 sobre el viejo tema romántico de la lucha del Amor contra la Muerte; en una pareja feliz el se muere y ella pide a la muerte que le devuelva a su amante; la muerte le pone tres pruebas, ambientadas en tres momentos históricos: en la antigua China, el legendario Bagdad y al Venecia Renacentista; no supera ninguna prueba y ella renuncia a su vida para salvar a un niño recién nacido Hizo construir impresionantes decorados. La película causó un impacto similar a El gabinete del doctor Caligari en el extranjero, imponiendo de modo definitivo el cine alemán. Por otro lado, esta película será la que decida la vocación cinematográfica de Luis Buñuel.
-
Análisis de la muerte cansada: montaje alternado, efectos especiales. Tiene algunas conexiones con Caligari: muestra un mundo regido por un estado anárquico. Paralelismo con Caligari, en cuanto a que es un criminal inteligente que utiliza sus conocimientos (hace uso de la sinopsis) para hacer mal al mundo y conseguir poder. Técnicamente, elementos expresionistas: luz contrastada, decorados, calles oscuras ( parecidos al último) interiores de las cellejuelas, sombras a la pared, y el personaje de Mabose que se trasviste de diferentes personajes para hacer crímenes. El actor era el primer esposo de Thea i fue uno de los preferidos por Lang
-
Metrópolis 1926 visión futurista estremecedora: la ciudad del mañana en la que la raza de los señores goza de la vida en la superficie mientras los esclavos infrahombres penen en una región subterránea de pesadilla, poblada por máquinas terribles. Vidriosidad ideológica que se achaca a Thea von Harbou, su esposa y guionista, militante nazi. Técnicamente, maestría arquitectónica, que supo jugar con espacios, volúmenes y claroscuros con habilidad de prestidigitador. Tratado sociológico que acaba con el candoroso abrazo entre el Capital y el Trabajo que sin embargo consigue imponer imágenes que el espectador no olvidará jamás: su opresivo mundo subterráneo, el relevo de turno de los obreros, la inundación y el pánico de la ciudad. Fue el apogeo del expresionismo en su vertiente arquitectónica, así como Caligari lo fue en la pictórica.
-
Análisis de Metrópolis: se les ocurrió la idea al ir a Nueva Cork; voluntad de unir todas las artes: destaca la arquitectura en interacción con los actores. El baile está presente, contrapunto con la arquitectura que complementan los decorados. Hay 2 mundos: el mundo subterráneo de los trabajadores y el mudo de la superficie donde está la torre de control de Metrópolis, donde es presente el dueño de la ciudad. Jardines paradisíacos (edén) donde juegan y pasan el tiempo los hijos de los amos de la Metrópolis. Metáforas visuales, algunas intentan reproducir sonido, por ejemplo el silbido de la máquina de vapor. Otros elementos expresivos son el laboratorio del científico.
“La nueva objetividad” se basa en la denuncia social de la sociedad: guerra: pero también, plasmación de elementos grotescos: prostitución. La nueva realidad, reflejo de una Alemania resignada, cínica tras un período de esperanza.
-
El ángel azul: de Josef von Sternberg, obra maestra del realismo fantástico. El argumento, la tragedia de un hombre respetable, profesor de un colegio, que acude a reprender a la provocativa cantante Lolo-Lola que con sus actuaciones en el tugurio tiene alborotados a sus alumnos. Pero el profesor sucumbe a las redes de encantamiento de la bella Lola-Lola y se casa con ella, por lo que es expulsado del colegio Los años siguientes son de humillación y degradación moral para Rath convertido en payaso al que sus discípulos han apodado “unrat” (basura) produciéndose el colmo de la humillación al regresar la compañía ambulante a El ángel azul en donde Rath debe actuar antes sus antiguos conciudadanos. En el momento de la actuación ante el público regocijado tiene un acceso de locura, intenta estrangular a Lola-Loa y va a morir asido a un pupitre de su antigua clase.
El ángel azul fue la primera película importante del cine sonoro alemán.
Destacar la utilización dramática del sonido( la voz ronca y sensual de la cantante, el desgarrado kikiriki que emite en escena el profesor convertido en payaso, las risas y retazos de canciones cuyo volumen varía al abrirse y cerrarse las puertas…) su turbio erostismo, con la provocativa belleza de Lola exhibiendo sus espléndidas piernas enfundadas en medias de seda, subrayada por el lujurioso punto de vista de la cámara baja y su sadismo implícito que hurga sin piedad en la llaga de la degeración física y moral del antiguo profesor. Por otro lado, reincide en el arquetipo de la mujer sensual fatal, que destruye a los hombres que se enamoran de ella y el ejemplar castigo final que condena la pasión carnal. Y todo ello junto al característico y asfixiante barroquismo escenográfico herencia del Kammerspielfilm en el que los objetos adquieren valor dramático, con su pesadez atmosférica y proverbial refinamiento fotográfico La película tuvo tanta fama que se abrió un club nocturno en París bautizado con el nombre del Ángel azul. Sternberg parte rumbo a América contratado por la Paramount, al igual que Marlene Dietrich (Lol-Loa) convertida de la noche a la mañana en un mito erótico universal.
-
M. o o el vampiro de Düsseldorf: de Fritz Lang Ofrece un mensaje social cultivando el género policiaco, que le permite exponer el drama del hombre acosado. El argumento, una colectividad conmovida por un caso de criminalidad patológica; la policía multiplica sus operaciones de búsqueda, lo que perturba la actividad habitual del hampa, de modo que esta decide movilizar a todas las fuerzas de los bajos fondos para cazar al criminal. Un mendigo ciego le localiza, es marcado con una M en la espalda y acorralado es conducido a una fábrica para ser juzgado por el hampa. Corrosiva crítica de la sociedad
- Análisis de M el vampiro de Dusseldorf: asesino que mata a niños; pero va más allá, métodos policiales para descubrir a los ladrones. Voz in off. El sonido actúa de forma simbólica. Principio “la madre que hace la comida para una niña y que espera a la niña” elementos de la nueva objetividad, el interior de la casa; además, destacar ahí, un plano ideológico, la niña muerta por el asesino. La ciudad tiene un papel muy importante, hecha a un estudio, es donde se desarrolla la acción. También es importante la arquitectura. El espectador ha de descubrir al asesino a través de los símbolos. Personajes reales. Al final, son los mismos ciudadanos (marginados) los que cogen al asesino.
Berlín sinfonía de una ciudad: documental de un día a Berlín: trenes, relojes, fábricas, actividades diarias, ocio. La realidad tal como es sin manipulación. Montaje dinámico: ritmo in crescendo. Documental en el sentido en que graba lo que hay; no hay efectos especiales, no hay una luz artificial, no hay un decorado, no hay una persona a la que le diga que habla que te filmaré.
4. El cine nórdico
Existencia de un espíritu nórdico que da como resultado un carácter común: Noruega, Finlandia, Suecia… reflejo de unos rasgos comunes, no sólo en la filmografía sino también en la vida cotidiana. Nosotros nos centraremos en Suecia y Dinamarca.
-
Suecia
El nacimiento de la producción cinematográfica sueca es en 1907 encabezada por Charles Magnusson con la fundación de la sociedad A,B Svenska Biografteaten donde debutaron Mauritz Stiller y Victor Sjöström. Crecimiento y apogeo del cine sueco favorecido por la neutralidad del país durante la guerra. Conoce su apogeo entre 1913 y 1923 con dos películas Ingeborg Hola 1913 de Sjöström y la expiación de Gosta Berlina 1923 de Stiller.
Gran potencial poético por su relación con la tradición literaria. Las obras capitales de esta cinematografia están inspiradas en novelas u obras dramáticas: Ingeborg Hola de Sjöström procede de Nils Krook, Los proscritos de Johan Sigurjonsson, la carreta fantasma y la expiación de Gosta Berlina (de Stiller) procede de Selma Lagerlöf. Este origen literario, que pudo haber significado un retroceso por la imposición de fórmulas teatralizantes, fue un enérgico estimulante, incitando a experimentar nuevas técnicas narrativas de indagación psicológicas: en Dödskyssen 1916 de Sjöstrom novedad técnica en la acumulación de una serie de flash-blacks, que correspondían a diferentes versiones de un mismo hecho, narradas por diferentes testigos; técnica narrativa fragmentada de encuesta policíaca muy celebrada e imitada, reactualiazada por Orson Welles en Ciudadano Kane1941.
Otro aspecto relevante es la aparición del paisaje, por su papel dramático y psicológico en la trama cinematográfica: Los proscritos de Sjöström sitúa en las montañas el tema de los amantes, perseguidos por la sociedad. El paisaje y las fuerzas de la Naturaleza juegan en este drama amoroso un papel esencial; el desenlace tiene lugar, precisamente en una tormenta de nieve en la que perecen los dos protagonistas. Utilizar los elementos naturales para expresar en forma exteriorizada el drama de los personajes es un recurso expresionista al que el cine no renunciará jamás. Además, la calidad y pureza de su fotografía alcanzará un prestigio universal.
Sin embargo los decorados interiores no desmerecían de los decorados exteriores: El tesoro del Arno: trágica leyenda amorosa del s.XVI entre una joven sueca y un mercenario escocés. Stiller utiliza el decorado como elemento psicológico del drama, capaz de crear una atmósfera poética e inquietante, gracias a una rigurosa composición plástica. Algunas imágenes como el largo cortejo fúnebre a través de los hielos, han pasado a la antología del mejor cine mundial.
Finalmente, comentar La carreta fantasma de Sjöström: el enfrentamiento de un borracho y el cochero de la Muerte, que viene a buscar su alma durante la Nochevieja. Técnicamente, flash-backs, sobreimpresión, encadenado, recursos que confieren un tono espectral y alucinante al relato. En definitiva, virtuosismo técnico al enlazar imágenes del presente y del pasado del borracho, del mundo real y del sobrenatural, aboliendo el espacio pues el protagonista oye la voz de su mujer, en el otro extremo de Estocolmo amenazando con suicidarse.
El gran maestro del cine sueco fue Sjöström, sin embargo su discípulo Stiller consiguió igualar o superar en ocasiones a su maestro. Además, se añade a Stiller el mérito de haber descubierto a la actriz Greta Garbo. Con la crisis del cine soviético, marchan a Hollywood.
-
Dinamarca
Carl Theodor Dreyer: director complejo, aborda los temas medulares de la religión, desde una perspectiva cristiana, con auténtico atrevimiento y espíritu crítico. Nace en Copenhague el 1989. Su biografía marca su actitud vital: los conflictos entre Suecia y Dinamarca provocan que el ser hijo de una sueca le marque mucho en Dinamarca. Es adoptado por la familia Dreyer, familia de izquierda, poco religiosa.No llegó a saber quién era su padre. A los 16 años abandona a su familia, trabaja en una oficina, luego se hace periodista. Comienza a escribir guiones cinematográficos, finalmente empieza a trabajar para productoras 1920 La mujer del párroco, 1921 Los marcados. Éxito que hace que Dreyer se de a conocer.
Unas producciones francesas la Société Generale de Films le permiten la dirección de películas, tiene libertad aunque le sugieren la realización de películas sobre figuras relevantes: Catalina de de Médicis, María Antonieta o Juana de Arco. 1923 se va a París para realizar la Pasión de Juana de Arco, cuenta con la colaboración de un historiador que había estudiado las actas del proceso de Juana de Arco. No es la 1ª vez que la historia de esta heroína se lleva al cine. Sin embargo la diferencia de esas versiones anteriores respecto a la de Dreyer es que se centra en el juicio y en su posterior muerte. Estilización temporal, es decir, condensación del tiempo _ quiere contar una historia de “despotismo social”_, también, depuración histórica y espacial: la historia se desarrolla tan sólo en 4 espacios, la sala tribunal (donde se desarrolla el juicio), la celda, el cementerio, la plaza donde la queman.
Predominio de superficies blancas y negras; no quería florituras ni góticos; simplicidad escenográfica que no distraía la atención de los personajes; rodada casi exclusivamente en interiores Con respecto a la dirección actoral, Dreyer pretende que el actor con su expresión traduzca un estado de ánimo: sensación de angustia… y no quería que los actores se maquillasen. Película realizada a través del primer plano; a veces, la cara sale de la pantalla: descentralización en picado, contrapicado; pretende así expresar el sufrimiento, la angustia de Juana de Arco; comunicación muy directa entre personaje y público. El juego dramático esta conducido por un conjunto de primeros planos_ las rugosas epidermis y ceñudas muecas de los jueces frente a la pureza del rostro de Juana_ que conforman la geografía escénica gracias a la dirección de sus miradas
También, veremos movimientos de cámara, combinaciones de travellings y panorámicas.
Aboga el realismo, el actor por su trabajo había de expresar ira, angustia. Quería que se aprendiesen las actas.
Cree que la religión ha de ser una práctica que transforme la realidad. Cree que la fe ha de ser liberadora, enriquecedora, no opresora e intolerante. Ha de ser una actitud vital, la religión tiene que estar en contacto con la vida.
-Análisis La pasión de Juana de Arco: movimiento de cámara: picados para Juana, contrapicados para los jueces. Uso de primeros plano y primerísimos planos de Juana con picado, como recurso expresivo: porque Juana esta por debajo porque es juzgada y porque los jueces están sentados por encima de ella. Montaje rítmico en la alternancia de fotogramas de los jueces y de Juana, para crear tensión. También montaje narrativo.
Realismo en la expresión del rostro. Uso expresivo de la decoración, e iluminación
Por otro lado, metafóricamente la esperanza aparece relacionada con la juventud, con un personaje joven Los hombres viejos relacionados con lo antiguo, lo cerrado, hay uno que siempre le dice que diga que sí, para condenarla. Juana de Arco, símbolo de la liberación de Francia. En cuanto a la caracterización de los personajes, los jueces son gordos y feos, el joven, es bello que simboliza no sólo la belleza externa sino también la interna, espiritual. Vestuario inspirado en la época, realista.
La iluminación espacial expresión de la injusticia de la mala comprensión de la religión. Nitidez de la cara para que no desvíes la atención hacia otro lugar. La cámara reproduce un movimiento pendular, no te sitúa en un contexto espacial. Primeros planos largos, en los interrogatorios. Finalmente, destacar planos secuencia y travellings largos
Es una película importante por cómo cuenta la historia y por la utilización del primer plano. Sin embargo fue un fracaso comercial.
Posteriormente realiza otra película 1930 Vampiro sobre brujería. La brujería y la religión tema que saldrá también en su película Dies Irae 1943. Dreyer denuncia que igual que la Inquisición juzgaba injustamente, lo mismo pasa con los nazis. Película que se ha interpretado como un símbolo de resistencia, que hace hincapié en la vida. La escenografía sencilla, donde crea un clima de opresión; claros-oscuros, oscuros que contrastan con los paisajes, entendidos como una liberación de los personajes.
Argumento: historia de un pastor protestante enamorado de la hija de una bruja, a la que denuncian por enamorarse el pastor de ella. Lo importante es la intolerancia social hacia la gente denunciada de brujería y sobre todo hacia las mujeres denunciadas de brujería. Además, Dreyer defiende a la mujer, como ser débil. Final abierto, donde el espectador sea el que decida qué ha pasado.
Ordet 1955 Análisis: la naturaleza, espacio en contacto con Dios; el cura representante de la fe; el médico representante de la ciencia; representantes religiosos tanto del protestantismo, como del catolicismo, conclusión Dios es uno. Planos secuencia (donde los actores actúan libremente) ritmo lento; símbolo, de que la vida se ha ido, cuando el reloj se para. Milagro: la resurrección, la reconversión de una persona, familias que se reconcilian. Johanne, visionario en contacto con Dios, pero que no es creído por la gente. Dreyer tiene dudas teológicas que pretende mostrar en su película. Travelling circular: la silla, la niña, el tío
Los guiones no son originales, la originalidad residía en la adaptación fílmica que realizaba del guión.
5. Cine ruso y soviético
Lumière llega a la vieja Rusia de los zares el 1896. Cine zarista exento de interés.
1817 revolución, los bolcheviques toman el poder, primera experiencia socialista. El gobierno comprendió y reconoció la importancia y función del cine en la era de la cultura de masas. Lenin proclama «De todas las artes, el cine es para nosotros la más importante». Téngase en cuenta, el elevado porcentaje de analfabetización del país. Sin embargo, el cine mudo tiene un problema, ha de ser sencillo y con pocos rótulos explicativos. Ponen en práctica el Realismo social, eliminación de pensamientos diferentes al pensamiento único. El cine uno de los medios de comunicación e información más eficaces para las masas. Centralización en la vida cotidiana: documentales que se proyectan en los trenes que tienen una finalidad propagandística.
El 1919 Nacionalización da la industria cinematográfica, creación de la Escuela Cinematográfica del Estado bajo la dirección de Vladimir Gardin, de procedencia teatral.
La transición del cine zarista al nuevo cine soviético no fue brusca: mientras muchos se marcharon a París, Berlín o Hollywood otros se quedaron en sus puestos y experimentaron una nueva estética. Sin embargo, la guerra civil se prolongó hasta 1921 y fue un freno al progreso del nuevo cine. Su primer maestro será Lev Vladimir Kulechov. Demostró el poder creador del montaje con un famoso experimento incorporado a todos los manuales de técnica cinematográfica, en el que conseguía infundir cargas emocionales de diverso signo a un único primer plano inexpresivo del actor Iván Mosjukin, según el contenido de los planos que le yuxtaponía: un plato de sombra (hambre), un niño jugando (dulzura), una mujer llorando (dolor).
Por otro lado, la excentricidad vanguardista y la fiebre renovadora presidió la creación de la FEKS o Fábrica del actor excéntrico, fundada en 1921. Se inspira en los movimientos teatrales de vanguardia e incorpora los recursos procedentes del circo y del music-hall a la interpretación cinematográfica
Otro de los grandes del cine soviético Dziga Vertov, que fundó y dirigió el 1922 el noticiario Cine-Verdad en donde aplicó sus teorías del Cine-Ojo en unos manifiestos. Pretendía desembarazar a la captación de imágenes de todos sus artificios para conseguir una objetividad integral. Retorna a las fuentes mismas del cine, a la pureza documental de las inocentes cintas de Lumière. Así proscribe todo lo que pueda falsear o modificar la realidad bruta: guión, actores, maquillaje, decorados, iluminación. Pero El Cine-Ojo es una actitud filosófica ante el fenómeno cinematográfico, se mueve en el terreno de la pura utopía intelectual, porque la intervención del realizador a través de la elección del encuadre y de los malabarismos del montaje, seleccionando y cortando sus planos, imprime un sentido a la realidad que maneja. Destaca su película El hombre de la cámara, 1929: no hay decorados, se presenta la realidad tal como es. Esta dividida en 4 partes: prólogo, presentación de la parte más práctica; nos introducen en una sala donde los espectadores son pasivos, no actúan. 2ª parte: despertar y mimetismo. En primer lugar se ve a la gente que duerme, las fábricas están cerradas. Metáfora del día con la chica que se despierta. 3ª parte cruces e imbricaciones, imágenes que se constituyen sobre metáforas. 4ª parte el apoteosis, después de la grabación se muestra la sala. El cine-ojo podría relacionarse con la nueva objetividad, reivivindicación de la ciudad como elemento vivo.
- Análisis, El hombre de la cámara: montaje alternado, de la chica que se despierta; picados, contrapicados: máquinas, chimeneas, edificios grandes. Despliegue del tema de la velocidad: tren, maniquí en movimiento. Otros elementos importantes: la máquina que se abre y se cierra, el cartel, como elemento urbano. En esta película no hay elementos propagandísticos.
El coloso del cine soviético, Sergei Mijailovich Eisenstein de gran formación cultural, persona culta, frecuentaba la escuela de Bellas Artes de San Petersburgo. Influido cinematográficamente por Griffith y de Dziga Vertov. Su labor artística nace de un compromiso y síntesis entre el más crudo realismo documental y el simbolismo y expresionismo más barroco.
Postula “el montaje de atracciones” combinación de imágenes que provocan impresiones en el receptor, estimulantes agresivos, de naturaleza similar a los utilizados en los espectáculos circenses y de music-hall. No es tan importante lo que muestran las imágenes, como lo que provocan. Pone en práctica sus teorías en su primer largometraje, La huelga, en el resto su dogmatismo no será tan estricto.
Eisenstein es atraído por una concepción documentalista y ve el guión como el estenograma de una emoción que se materializa en una serie de visiones plásticas. Así, defiende la noción del montaje a posteriori, utilizado para expresar, mediante el choque de imágenes, impetuosos conflictos dialécticos. Eisenstein repudió el montaje clásico, el montaje entendido como mera dición de planos, tal como lo concibió Griffith y lo utilizaron Kulechov y Pudovkin. Derivó sus teorías sobre el montaje del estudio de los idiogramas japonese, en los que de dos nociones yuxtapuestas surge una tercera: ojo+agua=llorar; puerta+oreja=escuchar. Él dice que: «el montaje no es una idea expresada por piezas consecutivas, sino una idea que surge de la colisión de dos piezas independientes la una de la otra». Este método le permitiría partir de elementos físicos representables para visualizar conceptos e ideas difícilmente representables en sí mismos.
La huelga, 1924: la acción huelguista de los obreros de una factoría metalúrgica, aplastada en un baño de sangre por los soldados zaristas. Por primera vez la masa y no unos individuos son protagonistas de un drama cinematográfico. Amalgama de realismo documental y metáforas simbolistas. Su escena más célebre la del desenlace, que en montaje alternado por atracción muestra la brutal represión zarista con imágenes sangrientas de reses sacrificadas en el matadero. Con este auténtico puñetazo visual, insólito y pueril a la vez, Eisenstein pulsa el sistema nervioso de los espectadores para conseguir el arco reflejo que debe transportar al espectador, en sus mismas palabras, de la imagen al sentimiento y del sentimiento a la idea. Fue premiada en 1925 en París, pero fue rechazada en el extranjero.
- Análisis La huelga: la solución del proletariado no es la huelga, sino la revolución. No quiere contar una huelga en concreto, de un país en concreto sino como una idea. Personajes esteriotipados: no quiere que el receptor se identifique con los personajes: montaje muy rítmico que le criticará Vertov, ya que se opone al naturalismo de su teorización del Cine-Ojo. Además, reivindica que las películas con argumento son de tradición burguesas. Montaje ideológico: significados por la combinación de imágenes. Los 4 jefes del poder, junto con el exprimidor de limón simbolizan el exprimición de obreros. En cuanto a la caracterización de los personajes, los dirigentes están gordos, presentados en contrapicados, los obreros son musculosos, hermosos físicamente. El protagonista, el colectivo
Sin embargo, su siguiente película El acorazado Potemkim, 1925 prestigiará el cine soviético y a su realizador en todo el mundo. Nace del ambicioso proyecto de realizar un gigantesco fresco, con 8 películas, sobre los acontecimientos revolucionarios de 1905. No obstante, al final se ciñó exclusivamente a uno de sus históricos acontecimientos: la sublevación de la marinería del acorazado Potemkin. En escenarios naturales y utilizando un buque gemelo rodó dicha epopeya revolucionaria estructurada al modo de las tragedias clásicas en 5 partes: 1) El mal estado de la carne suscita el descontento de la tripulación;2) las represalias del comandante provocan el estallido de la rebelión que triunfa; 3) Un marinero muerto en la lucha es llevado al puerto de Odessa y nace la solidaridad de la población civil; 4) las fuerzas zaristas cargan sobre la población civil en las escalinatas del Palacio de Invierno, causando una matanza; 5) El barco se hace a la mar, se encuentra con la escuadra zarista, pero estos los dejan pasar sin oposición. Simplicidad lineal en esta colectiva odisea, donde sólo aparecen unas brevísimas pinceladas individuales para humanizar al pueblo, en contraste con la fría e impersonal imagen de las fuerzas zaristas. La masa es la protagonista, nuevamente. Montaje rítmico, movimientos de cámara escasos: dos travellings en la escena de la escalinata y una larga panorámica oblicua para descubrir a la multitud en el malecón del puerto. Tiempo artificial, durante 6 minutos se potencia el angustioso dramatismo de la atroz y antológica escena de la escalinata, en la que un pueblo indefenso es brutalmente agredido y diezmado por las balas de los fusiles zaristas. Prescinde de simbolismos intelectuales, a excepción de los leones de piedra que se alzan simbolizando la rebelión. Espléndida fotografía de gran veracidad; también destacar la magnífica sinfonía coral mantenida con un sostenido y estremecedor crescendo dramático.
- Análisis El acorazado Potemkim: Eisenstein modifica el argumento, construye unas escaleras, que provocan mayor dinamismo. Plantea dos tipos de colectivos como protagonistas: los del barco y la gente de la ciudad. En contra de estos, el ejército del zar tanto en mar como entierra. Cada capítulo incrementa el ritmo, al final se habla de ritmo dinámico. Los soldados que matan, lo hacen de espaldas, como una masa, máquina de matar.
Finalmente, comentar Octubre 1927 donde Eisenstein recurre a los más alambicados e ingeniosos expedientes gráficos: paralelismos visuales entre Kerensky y Napoleón, el discurso del dirigente antibolchevique comparado con la melodía de unas arpas, la estatua del zar derribada que retorna por sí sola al pedestal en el momento que Kerensky toma el poder. A veces, el simbolismo está integrado de un modo coherente y lógico en la acción: la gigantesca araña del Palacio de Invierno, asediada por los revolucionarios, que se tambalea como el gobierno mismo. La película vale por su inmenso esfuerzo de inventiva visual y a pesar de girar en torno a personalidades históricas como Lenin o Kerensky sigue siendo fundamentalmente una película de masas
Película potente y barroca en la que está patente la fascinación que sobre él ejerció el barroco ruso de San Petersburgo.
Análisis de Octubre: Voluntad de destronar al zar, Kerensky se nombra jefe. Grupo de proletarios que también luchan para derrocar al zar. Palacio de invierno, donde Kerensky pasa revisión de aquellos que le son fieles. Escaleras que suben hacia el poder. Escultura clásica, cabeza de Kerensky: coronación de éste “montaje de atracciones”. Columnas gruesas firmes: lacayos del zar. Kerensky: ave real mecánico, puerta por la que tiene que pasar Kerensky: es manejado por los otros. Lenguaje muy elaborado. Kerensky es comparado con Napoleón, los soldaditos de plomo, sus incondicionales. La unión soviética es muy grande, las 4 partes de la botella, los territorios que él domina, el juego de ajedrez, el mundo, es decir la Unión Soviética. Muchos elementos simbólicos. Crítica al mundo burgués cuando se prueban los vestidos. Todos corren, azadas, figura que cae, la figura se rehace: reinstauración del poder zarista. Cristo a la cruz, iconos rusos, buda, ídolos africanos, ¿Cuál es el dios verdadero? Un momento duro, la revolución popular; el poder levanta un puente y deja a aquellos que se revelan que queden aislados. Control del ejército para controlar al pueblo. Película llena de imágenes políticas igual que en La huelga y el acorazado Potenkim.
Acabemos el cine soviético con Vsevolod Iliarionovic Pudovkin tuvo una formación científica, fue discípulo de Kulechov.
1926 inició la realización de su gran trilogía revolucionaria compuesta por La madre adaptando libremente la novela de Gorka, El fin de San Petersburgo, realizada para conmemorar el décimo aniversario de la revolución y la anticolonialista «Tempestad sobre Asia», tres opera magna del nuevo cine soviético.
Pudovkin se centró en el examen de la toma de conciencia política de sus personajes individuales. En La madre fue la mujer proletaria Nilovna que veía nacer en ella la llama revolucionaria a través de la actuación política de su hijo Pavel, quien tras huir de la cárcel, moría en una manifestación bajo las balas de los soldados del zar, mientras que ella perecía aplastada por los cascos de los caballos.
Sin embargo, frecuentemente alternó sus relatos individuales con grandes temas colectivos, mediante el montaje alternado ej El fin de San Petersburgo
El desenlace de La madre ilustra la concepción sinfónica de Pudovkin, que usa también las metáforas visuales, pero a diferencia de Einsenstein las integra de un modo realista en la acción. El final muestra una gran manifestación en la que participa la protagonista, que permite a su hijo huir de la cárcel. Estas dos acciones paralelas (la manifestación y la cárcel) están orquestadas con una tercera: el deshielo del río, metáfora realista, ya que además de ser un símbolo de la alegría de la liberación de Pavel y de la arrolladora acción de las masas desbordadas, es un elemento realista incorporado a la acción, pues es primavera (época del deshielo) y Pavel escapará corriendo sobre los bloques de hielo que se cuartean.
Pudovkin trabaja sobre “guiones de hierro” minuciosamente preparados. Para Pudovkin, el montaje se establecía a priori, es decir, en el guión escrito: descomponiendo la escena en visiones de sus componentes aislados, análisis analítico.
-Análisis de La madre: muestra la toma de conciencia revolucionaria, y el sacrificio de una madre por su hijo. La película da esperanza al pueblo ruso y llama a la presión cerista. Da mucha importancia al trabajo actoral. Einstein dirá al respecto que se ha de hacer un cine de masas, dirigido a la colectividad, donde los protagonistas sean la masa, porque es la masa y no el individuo, el que llevará a la revolución. Pudovki individualiza a la madre, en este sentido distanciamiento con las ideas de Eisenstein.
6. Vanguardias francesas
Podemos de hablar de tres grupos: escuela impresionista francesa, vanguardias históricas, escuela naturalista.
a) Escuela impresionista:
Inaugura la era del terrorismo artístico, de la vivificadora demolición de la tradición cultural, cuya veda levantó Dada en 1916 desde la neutral Suiza.
Es de una timidez apabullante, casi decimonónica, comparada con las audacias de los hijos cinematográficos que le nacerán al futurismo, al dadaísmo y al surrealismo. Delluc abre el camino, el primero en ver en el cine un vehículo cultural, un arte receptivo de las inquietudes más vivas. Cumplida su etapa, la nueva promoción de terroristas del arte se apoderará de aquel lenguaje recién descubierto para dinamitar a la civilización burguesa que ha llevado al mundo conflicto bélico.
Realizan películas donde experimentan con imágenes borrosas; imagen que se deshace, poco nítida.
Destacamos como director a Abel Gance en cuya obra La rueda, 1921-23 culminó la pedante retórica de su desordenado genio. Narra con un tono de un romanticismo exasperado, la tragedia del mecánico y conductor de locomotoras Sísifo, atormentado por la pasión amorosa que le inspira su hija adoptiva y que acaba perdiendo la vista y la razón. Entre los escombros visuales de esta versión del Edipo de la era maquinista, destacó un paisaje antológico al principio de la película, basado en el montaje corto (ya empleado por Grifftih en Intolerancia) con fragmentos muy breves de película: paisajes, rostros, bielas, vapor, ruedas y finalmente la locomotora que se precipita hacia el abismo.
- Análisis de La rueda: montaje rítmico: se acentúa la atención, aproximación de un peligro, escenas cada vez más rápidas; planos cortos, imágenes que muestran los raíles que pasan cada vez más rápidos, imágenes del exterior: el túnel, el campo que se alterna con la cara del maquinista; en 1923 es una novedad posteriormente se utiliza en Octubre '24, Potenkim. Gance pionero en el uso de este tipo de montaje “montaje rítmico”. Porter también se da un ritmo in crescendo, pero no de tan corta duración. Además se podría relacionar con el montaje de atracción
Gance fue después de Griffith quien más hizo por investigar los recursos del naciente lenguaje cinematográfico. La obra más ambiciosa de su vida fue Napoleón 1923-27 donde dio rienda suelta a sus experimentos y utilizó el tríptico (o pantalla triple). Con la colaboración de Segundo de Chomón empleó cámaras muy ligeras con motor de cuerda, que permitían captar a un caballo al galope, o bien introducidas en un proyectil arrojado al aire o lanzado al mar.
- Análisis Napoleón: vida del emperador desde pequeño hasta que se hace grande; cámara en mano, travelling, plano de imagen múltiple, sobreimpresiones, cámara encadenada, puntos de vista bajos
Uno de los autores más maduros quizás por su incorporación tardía es Jean Epstein que realiza un experimento expresionista con El hundimiento de la casa Usher, 1928 que para trasponer el desquiciado mundo de Edgar A. Poe a la pantalla se valió del ralenti, que crea un clima irreal y fantasmagórico a lo largo de toda la obra. Se trata de un expresionismo depurado, no meramente escenográfico al estilo alemán, sino en donde los elementos dinámicos_ movimientos de cámara, como el viento figurado por travellings recorriendo los pasillos, y el tempo irreal de la acción_ han sido distorsionados expresivamente. Una de las ambiciones de Epstein es violentar la naturaleza del tiempo real, que se consiguió por 1ª vez en la historia del cine a través del acelerado, el ralenti y la inversión de movimientos. El movimiento la 1ª cualidad estética de las imágenes en la pantalla
- Análisis de el hundimiento de la caída de Usher: historia de terror de Allan Poe; imagen romántica; fotografía borrosa, por ser característico del movimiento impresionista; imágenes que se desmaterializan, sobreimpresión
b) Vanguardias históricas:
Nos situamos en el París de los llamados «felices años veinte». El tema de las vanguardias es un tema complejo: los límites entre los diferentes movimientos no está claro. Relación fructífera del cine con la pintura. Presenta características propias del arte del s.XIX, de los inicios del cine: visión frontal, como de cuadro, teatral. Sin embargo, la vanguardia cambiará esta visión, 1914 Manifiesto del cine como 7 arte, de Riccioto Canudo donde se manifiesta una voluntad de innovación, el lenguaje es moderno, un instrumento experimental. Combinan imagen y música: imágenes llenas de dinamismo y ritmo (antecedente del videoclip). Otra característica de las vanguardias es que son pocas películas las que se han conservado, por su carácter extravagante. Además, nos encontramos en un período de constante evolución. Pasando a las clasificaciones, se habla de cine abstracto, puro, futurista, cubista, dadaísta, surrealista, expresionista…
-
Cine abstracto: los estampidos de la nueva vanguardia fueron obra de Viking Eggeling con Diagonal Symphonie, 1921 y Hans Richter con Rythmus'21, Rythmus'23 y Rythmus'25 y Walter Ruttmann con Opus I, 1923 que buscan la unión del concepto de espacio y tiempo a partir de la idea de movimiento, ritmo y acción.
- Diagonal Symphonie: estudio de la capacidad expresiva de una figura geométrica, según las posibilidades de cambio: tamaño, forma, posición.
Se alejan del mimetismo de la realidad llegando a la abstracción cinematográfica. Tiene que ver con el cubismo; en la abstracción no hay referentes con el exterior.
En ocasiones, Sinfonia de una ciudad se ha incluido en esta corriente.
-
Cine futurista: basado en el movimiento; presencia de las máquinas, como símbolo del progreso. Destaca: Vida futurista de Arnaldo Gina
-
Cine dadaísta: exaltación de lo absurdo, le preocupa el gesto. Destaca, Anemic Cinema de Marx Marchand: reproducción de la ilusión de profundidad que proporciona una espiral en movimiento; provocación en las frases, utilización de todo tipo de claves: azúcar, llaves.
Una obra de transición entre el arte abstracto y figurativo será Ballet mécanique, 1924 de Fernand Léger (futurista/cubista-abstracto: el cine puro y el cine cubista son difíciles de distinguir). Su consigna es “el argumento es el gran error del cine”; pero utiliza elementos figurativos que permiten el reconocimiento de un auténtico ballet; además, presencia de sus motivos predilectos: engranajes, artículos de bazar, piezas mecánicas, títulos de periódico.
-
Cine surrealista: el más importante, que se da explosivamente en Europa tras el célebre manifiesto de André Breton, 192. Arremete con violencia contra los cánones convencionales establecidos, para retornar a la pureza del “automatismo psíquico” y a las motivaciones irracionales del subconsciente, desconectadas de las riendas de la voluntad. Será el método expresivo predilecto que realizara su revolución estética, a través de los senderos del humor, el horror, la paradoja, el erotismo, el sueño y la locura. Téngase en cuenta la relación del cine con el sueño, Buñuel dice que el cine es el mecanismo que mejor imita el funcionamiento de la mente en estado de sueño. Pero este automatismo irreflexivo de los surrealistas es lo que menos se parece a la laboriosa y prolongada elaboración de una película, paradoja ésta del cine surrealista. Cine minoritario
Germaine Dulac, es la iniciadora con su obra La coquille et le clergyman, 1927 basada en un texto del escritor y actor Antonin Artaud. Dicha obra armó escándalo en su presentación, como toda obra surrealista que se precie. Sin embargo las protestas no venían encabezadas por los burgueses irritados sino por Artaud y sus amigos que mostraban su desacuerdo con la realización de Dulac, cuya delicada sensibilidad no congeniaba con la ferocidad artística de Artaud. Estudio del subconsciente, de los pensamientos reprimidos de un cura.
- Análisis de La coquille et le clergyman: trucajes muy simples: ralentización, de los orígenes de cine: animando fotograma a fotograma por sustitución, cinematografía de tipo Mèliés; por mucho que las imágenes no sigan un orden narrativo, tienen un sentido, una lógica; montaje rítmico: tren, montaña rusa; imágenes dobles; burgueses que se visten de smoking: burla de la sociedad.
Uno de los autores más brillantes será Luis Buñuel, nacido en Teruel el 1900, en el seno de una familia terrateniente. Estudió con los jesuitas de Zaragoza, donde descubre dos obsesiones que perdurarán en toda su obra: su pasión por la entomología y su descubrimiento del universo religioso, que le impresionó hasta el punto de llevarle a celebrar misas simuladas ante sus compañeros. A los 17 años se trasladó a la Residencia de Madrid, donde tuvo contacto con espíritus tan significativos como Federico García Lorca, Ramón Gómez de la Serna y Rafael Alberti. Abandonó sus estudios de ingeniero agrónomo, seguidos por indicación de su padre, para ingresar en la Facultad de Filosofía y Letras. En 1925 da el salto definitivo a París donde cristaliza su interés por el cine tras ver Der müde Tod de Fritz Lang.
En 1928 produce con Salvador Dalí Un perro andaluz guión escrito por ambos. La película produjo el efecto de una bomba, por la agresividad que desata: una navaja de afeitar secciona en primerísimo plano, un ojo de mujer. Posteriormente, se dan un torrente de imágenes oníricas, que el propio Buñel ha calificado de “un desesperado y apasionado llamamiento al asesinato”.Por otro lado, a pesar de que, como producto del puro automatismo, la obra no persigue una explicación por vía simbólica, a veces su laberinto de imágenes gratuitas se ilumina con relámpagos ( tal vez a pesar de sus autores) tienen sentido: el caso del amante que en su aproximación al objeto de su amor debe arrastrar la pesadísima carga de dos pianos de cola en los que reposan sendos cadáveres de asnos y van atados a dos seminaristas. La poesía de la película es la poesía del absurdo.
- Análisis Un perro andaluz: concebida por Buñuel y Dalí con la intención de escandalizar; mezcla de la realidad cotidiana y del subconsciente: mano de la que salen hormigas: pesadilla, putrefacción; el erizo, animal que pincha, simboliza la agresividad, porque una sociedad en represión lleva a la violencia; mucha más influencia de Dalí que de Buñuel, mundo particular del pintor; represión sexual, el hombre toca los pechos de la mujer y cree que la toca desnuda; la represión sexual podía dar lugar ala violencia sexual por parte de los hombres; represión opr parte de la iglesia y la educación; negación de una conducta realista: educación, patriotismo; racord, pero es un tiempo surrealista. Se dice que en esta época se realizan operaciones de cataratas, que Buñuel debió presenciar alguna, y de aquí lo del ojo cortado (hipótesis no aceptada mayoritariamente)
Su siguiente película fue L'age d'or, 1930 liberado de la influencia de Dalí, subvencionada por el vizconde de Noailles. Buñuel lanza un ataque demoledor a lo que suele denominarse el orden establecido, coronado con un homenaje blasfemo al marwués de Sade y orquestado con música de Wagner y de Beethoven, cuya grandilocuencia multiplica la potencia corrosiva de sus imágenes. Exaltación surrealista del amor fou y denuncia de todos los mecanismo sociales y psicológicos que entorpecen su realización. El éxito de esta película superó el de la anterior, levantó tal revuelo, que prohibieron su producción y le confiscaron sus copias., muestra de la eficacia crítica y demoledora de la película de Buñuel y de la debilidad y vulnerabilidad de la sociedad a la que ponía en la picota.
- Análisis de l'age d'or: personaje que insulta a la gente por la calle, da una patada a un ciego, a un perro, legitimizada para defender la moral de la patria; montaje altenado: calzas, medias, bollas, maquillaje: que es una pequeña burguesa; cuando ella se mira, espejo, juego de espacios; dedo vendado: represión sexual, masturbació; disgresia temporal: primera piedra de Roma, lugar pilar de la iglesia; ciudad moderna legimitizada por la religión; aunque haya disgresiones temporales y espaciales hay una historia; peli sonora, el sonido a veces utilizado de forma surrealista; películas francesas porque están pagadas con capital francés; en las dos expresión de deseos freudianos. La iglesia cuando vió la película amenazó al vizconde de Noailles con retirarle su título nobiliario.
El ruidoso escándalo dio lugar a que recibiera un contrato de Hollywood; tras un incidente con uno de los magnates vuelve a España donde rueda Tierra sin pan, 1932 que el gobierno español prohibió.
Al lado de la vigorosa obra de Buñuel resultaron empequeñecidas las restantes producciones surrealistas, así Le sang d'un poète de Jean Cocteau. Análisis de Le sang d'un poète: peli experimental, un pintor que borra una boca y luego esta le habla.
c) Escuela naturalista:
1930 con la llegada del sonoro Francia sufre una decaída, causas: la crisis económica en EUA que alcanza la estabilidad francesa: quiebras, desempleo, y agitación social; por otro lado, el cine francés no posee patentes propias del sonoro. Con el sonoro las películas son más costosas, ello supone la reorganización de la industria cinematográfica, las empresas pequeñas desaparecen, Gaumont y Pathé son absorbidas por otras más fuertes.
En este clima sobresale una figura singular Jean Vigo uno de los grandes poetas del cine, “Rimbaud del cine” se le ha llamado. Inicia su filmografía con A propos de Nice, 1929 el primer documental social del cine francés, que en clave satírica y recurriendo con frecuencia a los trucajes y montajes de intención irónica rodó en Niza durante las fiestas del Carnaval. El ojo implacable, ácido y mordaz de Vigo ha captado una Niza que tiene muy poco ver con la que nos proponen las agencias de viaje y las postales turísticas. Es una Niza decadente al gusto de las películas Stroheim, con sus casinos barrocos, sus “gigolos”, sus “cocottes” de postín, sus señoras emperifolladas y sus perros de lujo, que su cámara indiscreta, escondida a veces bajo la americana, ha retratado con despiadada veracidad.
- Análisis A propos de Nice: filmación a mano, filmación directa que propone puntos de vistas: picados, contrapicados, dobles impresiones; montaje con la Nisa turística (ocio, costa, playa) y la Nisa pobre
La amargura crítica de Jean Vigo impregna también el poema sobre la adolescencia Zéro de conduite, 1932-33 rememoración autobiográfica de sus tristes años de escolar que es, a la vez, una representación crítica y simbólica de los estamentos de la sociedad francesa, subrayando el lado grotesco de las jerarquías y de sus ridículas formas protocolarias. En el interior de un sórdido liceo de provincias entona Vigo su excepcional poema anarquista, que culmina con la sublevación de los escolares, en el día del reparto de premios, contra las pomposas autoridades académicas, el prefecto, el director del colegio, enano y barbudo, y el cura, flanqueados por bomberos uniformados, que son puestos en fuga por los muchachos. Pocas veces se han visto en cine escenas tan intensamente poéticas como la revuelta en el dormitorio, con lectura de inflamada proclama y rotura de almohadas y colchones, cuyo blanco plumón se extiende por toda la estancia. Rodada al ralenti y con la música registrada al revés, esta memorable escena nos transporta al corazón del mundo onírico de la poeta, en el que se dan cita el lirismo en sus más altos registros y la amarga crítica social de quien ha padecido una infancia huérfana y desamparada. Las autoridades académicas la prohibieron.
- Análisis Zéro de conduite: fue prohibida porque era una crítica, una burla del sistema francés: los niños se convierten en rebeldes; muy anárquica; profesorado ridiculizado.
Sien embargo, pudo realizar l'Atalante 1933-34 nombre de una barcaza fluvial habitada por su joven patrón Jean, recién casado con la campesina Juliette, que disputa con su marido por sus ansias de descubrir ciudad y el pintoresco Jules ( Michel Simon). Poema de amor a caballo entre la poesía surrealista y el naturalismo popular. Fue mutilada por la Gaumont en su exhibición comercial.
-Análisis l'Atalante: peli poética, hermosa, con momentos humorísticos; en el 1990 se recupera la copia original
Otro autor relevante dentro de la expresión naturalista es Jean Renoir hijo del célebre pintor impresionista, el interés que le suscitan ciertas películas le avocan a dedicarse al mundo del cine. Esta impregnado de la gran tradición del realismo francés en su doble vertiente: literaria 8naturalismo) y pictórica (impresionismo. Alcanza su madurez expresiva en la 1ª década del sonoro.
La Golfa 1931 de brillante naturalismo; resulta un aguafuerte sobre la degradación de un modesto empleado que a las puertas de la vejez vive su primera aventura pasional con una prostituta, por la que llega a convertirse en asesino. Tiene ciertos resortes de El ángel azul, que nos habla del gusto de Renoir por los tipos abyectos, el ambiente sórdido y los detritus de la sociedad que afloran cada día a la página de los sucesos.
- Análisis de La Golfa: sonido natural, directo de manera que se siente todo: los pasos de la calle, puertas que se abren; hay momentos donde marca el momento clave, el punto álgido de la trama. Novela cómica, pero en la peli es una historia trágica; ; elipsis , no vemos el grito; gritos de la mujer tapados por la música de la calle; los músicos de la calle: testimonios del falso asesino; el verdadero asesino pasa desapercibido; escena desde el exterior, a través de la ventana; lugar, la marca, se marca con el espacio la relación de los personajes; iluminación en penumbras a través de la tela, de la reja, sensación de un doble espacio; iluminación no naturalista, la cámara esta envuelta de personajes.
Otras películas:
Toni 1934 es un crimen pasional inspirado a Renoir de la crónica de sucesos. Rodeado casi íntegramente de exteriores, sin estrellas, sin música exterior al film y con un estilo fotográfico de reportaje. Película neorrealista cuando esta corriente aún no existe. Sin embargo, el sentido de protesta social del cine italiano de postguerra está ausente. Su aportación reside en llevar al cine un tema destinado al género policiaco en crónica y reportaje social, desplazando la temática de los sentimientos y de las pasiones del marco elegante y burgués al que parecía indisolublemente ligada, para llevarla al terreno de los humildes.
La gran ilusión 1937 generoso alegato pacifista donde se funden los dos principios vectores de la obra de Renoir: el idealismo romántico y el progresismo social. Explica la génesis de la guerra en la injustita, mostrando que más graves y profundas que las convencionales divisiones fronterizas lo son las divisiones que separan a los hombres en el seno de una misma sociedad. Los vínculos aristocráticos que unen en automática complicidad y simpatía al oficial alemán von Rauffenstein y a su prisioner, el oficial francés De Boeldieu, son una de las claves de la obra resumida en la amrga confidencia de von Rauffenstein a su colega de armas: No sé quien va a ganar esta guerra, pero sé una cosa: el fin, cualquiera que se, será el fin de los Rauffenstein y de los Boeldieu. Se presentó en Venecia donde provocó gran revuelo.
-Análisis La gran ilusión: crítica de la guerra, denuncia las falsas fronteras; plasmación de cómo a veces lo que le cuesta a las personas es la clase social a la que pertenecen
El 1938 adapta La bestia humana de Zola y el 1939 Las reglas del juego se instaura en una lujisa mansión de Sologne, poblada por una clase social que ha dejado de creer en si misma para preocuparse únicamente de las apariencias, de las reglas del juego social. La película fue prohibida por la censura y constituyó un gran fracaso comercial.
El tono realista de las películas de Renoir será una constante que dominará lo mejor de la producción francesa de anteguerra, agrupada por los historiodadores bajo el calificativo de naturalismo poético francés o realismo negro francés. El realismo negro de anteguerra es naturalista por su significativa elección de los personajes, arrancados de las capas más bajas del escombro social: desheredados de la fortuna, legionarios, desertores, chulos, mujerzuelas, echadoras de cartas, maleantes, suicidas. Es también naturalista por la topografía que componen sus sórdidos ambientes: muelles, suburbios industriales, tabernas, hoteluchos equívocos, callejuelas brumosas, paredes desconchadas… Poético lo es por su estilización romántica de estos elementos realistas y negro por el implacable fatalismo que domina a estos dramas en los que la felicidad aparece como un espejismo inalcanzable y negro por el implacable fatalismo que domina a estos dramas en los que la felicidad aparece como un espejismo inalcanzable, que rezuman una visión sombría y pesimista del hombre.
- Análisis la regla del juego: propósito: crítica de los valores vacíos de la sociedad burguesa; técnicas: plano-secuencia: los actores actúan libremente; estudios a priori de las secuencias: árboles alejados del espectador, escena de la caza; preocupación por transmitir la realidad; tratamiento fotográfica (fotogenia) sonoridad; cámara fija, travellings, panorámicas, planos detalle, planos generales. Evolucionó hacia un realismo negro
1930 implantación del código Hays cuyo objetivo es que las películas americanas presenten una sociedad inmaculada, confortable, justa ponderada, estable, aséptica y tranquilizante, en donde la lacre y el error son sólo pasajeros y accidentales. Una sociedad que insufle a los americanos el orgullo de ser tales y a los extranjeros la admiración de su modélica manera de vivir.
Neorrealismo italiano
Caída de Mussolini, que comporta una revolución interna con sus respectivos cambios sociales y políticos.
El 1942 con Ossessione de Luchino Visconti (hombre de vasta cultura y refinado espíritu, que trabajó como ayudante de Renoir) se considera el nacimiento del neorrealismo. Adaptación libre de la novela negra de James Cain El cartero llamó dos veces. El argumento es el de una mujer confabulada con su amante para asesinar a su marido simulando un accidente de auto, resultando luego ellos víctima de un verdadero accidente. Influencias del realismo negro francés: obertura de un largo travelling a lo Renoir, los ambientes tienen mayor protagonismo que los acontecimientos, populismo: muestra a gentes vulgares y escenarios naturales proscritos por el retórico cine fascista (la estación de gasolina junto a la carretera, un vagón de tercera clase, la habitación de una prostituta); La película fue prohibida.
El primer drama neorrealista fue Ossessione, y la primera comedia Cuatro pasos por las nubes de Blasetti 1942 El argumento es el de un viajante de comercio romano que para salvar el honor de una muchacha de campo, soltera y encinta de hace pasar ante su familia por el marido, simulando luego que la abandona inesperadamente. Retablo de lugares cotidianos y de gentes comunes.
Esta forma de oposición a la cultura oficial se da también en La nave blanca de Rossellini. Encargada por el Ministerio de Marina, es un film propagandístico sobre los navíos hospitales, destinado a dar seguridad y ánimo a los combatientes en el mar, explicándoles la función de estos hospitales, donde podrán hallar además, una enfermera de la que enamorarse.
De esta manera, el documentalismo de Rossellini y el verismo de Visconti son el inicio de un nuevo lenguaje que se opone a la retórica fascista.
Es a partir del 1945 con Rossellini que realiza Roma, città aperta que puede hablarse de neorrealismo. Es una película realida sin un guión completo dejando amplio margen al campo de la improvisación, sin permisos (el aparato oficial cinematográfico estaba desmantelado) y con dinero prestado y obtenido de la venta de sus muebles; donde los actores no son conocidos. El argumento se sitúa en los últimos días de la ocupación alemana en Roma, con la lucha de la Resistencia que une en un destino común al militante comunista, al sacerdote católico, a la mujer del pueblo Anna Magnani) que luchan por la misma causa y que morirán por ella, ametrallada en plena calle la mujer, bárbaramente torturado el militante comunista( imágenes que evocan la iconografía del Cristo doliente) y el sacerdote fusilado al amanecer, alas afueras de Roma, mientras unos niños presencian su ejecución tas las alambradas. Los tres episodios más estremecedores del drama de un realismo brutal que evoca los grandes momentos del cine ruso.
- Análisis de Roma, ciudad abierta: antes de los momentos duros gags que relajan al espectador. ; imagen de la piedad, en el sacerdote con Pina en brazos, fotografía no muy buena, planos generales de la ciudad,
Características del neorrealismo: Originalidad que nace como reacción del cine de corte oficial y de la escasez de medios, así como de una incontenible hambre de realidad, deseo de mostrar el verdadero rostro de los seres y de las cosas velado hasta el momento por la censura. Sin embargo, deben tenerse en cuenta sus antecedentes históricos: el realismo ruso, las obras de Renoir… El cine que nace al alba de la liberación es un nuevo cine, por eso la crítica le antepuso el prefijo neo. Su voluntad de objetividad documental y su exigencia verista abarcó dos planos distintos, pero se condicionan entre sí. En el orden temático, el neorrealismo centró su atención en el hombre considerado como ser social, examinando sus relaciones con la colectividad en que está inserto. En el plano estilístico, se comprende que para dar el máximo vigor realista a estos dramas se apoyase en el verismo documental: actores, y escenarios naturales, ausencia de maquillajes, diálogos sencillos, sobriedad técnica, iluminación naturalista, abandono de estudios. Decorados y toda clase de artificios en aras de la máxima veracidad. Es la realidad misma, sin adornos ni disimulos, en su implacable y conmovedora crudeza.
- Análisis caract del neorrealismo: trama simple; la historia una excusa para expresar la realidad: contenido dramático (dificultad guerra, inmigración, paro, violencia cotidiana); importancia de los paisajes, a veces documentalistas y también por su conexión con la expresión de la realidad interna de los personajes; elección de personajes poco conocidos (o conocidos) influencias de los rusos, plano secuencia: personajes-entorno
Así, el neorrealismo se caracteriza por su diversidad de tendencias: en el ala idealista (y a veces, cristiana) que contempla el cine como testimonio espejo de la realidad destacan Rossellini, V. de Sica, Cesare Zavattini; al ala marxista que postula el realismo crítico pertenecen Luchino Visconti
1947-1948 La terra trema de Visconti: un pobre pescador cuyo intento de emancipación social, trabajando por su cuenta, fracasa rotundamente y pierde en la aventura su casa y su barca. Visión pesimista de la rebeldía de un solo hombre, que debía tener su contrapunto en el éxito de la acción colectiva del tercer episodio que jamás llegó a rodar. Trabaja con actores naturales, pescadores auténticos, sin un solo decorado de estudio. Drama social de impresionante veracidad documentalista, plasmado en imágenes de una cuidadísima belleza plástica, Integra la técnica de puesta en escena con profundidad de campo en la greste geografía natural de Sicilia y en interiores interiores naturales El empleo de actores naturales ensancha y profundiza la teoría del tipo, que soportan todo el peso de una larga y compleja acción dramática. Ello dará lugar en Italia a que entre las gentes humildes se cree el espejismo del fácil estrellato. Así, en 1951, Visconti realiza Bellísima en donde Anna Magnani se consagra como actriz excepcional en sus esfuerzos apasionados y vanos por convertir a su hijita en estrella del cine.
1949 Rossellini realiza Stromboli donde acentúa su idealismo paracristiano , que fue una profesión de fe en Dios durante el caos de la postguerra que por sus discrepancias con la R.K.O, se exhibió en dos montajes distintos uno para Europa y otro para EUA interpretadas ambas por su esposa Ingrid Bergman.
Análisis Strómboli: la isla símbolo de asfixia, de un ambiente claustrofóbico, prisión; final abierto, acercamiento a Dios; las imágenes sobre la isla son de documental; relación del paisaje con los personajes, la chica no cuenta su pasado; no hay personajes buenos ni malos, representación de la realidad; los volcanes, la angustia constante; crueldad de la pesca
El cine de De Sica-Zavattini se diferenciará del de Rossellini y del de Visconti por su orientación sentimental y ternurista apelando no a la indignación del espectador (como Rossellini), ni a su intelecto (como Visconti) sino a la compasión. 1948 Ladrón de bicicletas conmovedora historia del obrero Ricci, pegador de carteles, que durante un fin de semana busca desesperadamente por toda Roma la bicicleta que le han robado por ser imprescindible herramienta de trabajo y al no hallarla se decide a robar una, siendo sorprendido al hacerlo. Implacable documento social sobre la condición obrera en la Italia de postguerra que cargó su acento en la soledad del protagonista, víctima de una feroz insolidaridad ante su angustioso problema centrado en tres elementos: la bicicleta transformada en imprescindible herramienta de trabajo, la indiferencia del medio ambiente y la atroz soledad del protagonista, víctima del robo.
- Análisis ladrón de bicicletas: travelling vertical que descubre al espectador la escena; al final montaje ideológico: muchas bicicletas + angustia del personaje.
Otra personalidad notable es la del combativo crítico Giuseppe De Sanctus que colaboró con Visconti y Rossellini. En su tarea de crear un cine popular que llegue a las grandes masas realiza Arroz amargo, 1948 film duro y sensual, que impone el nombre de la actriz Silvano Mangano como la primera gran estrella popular del cine italiano de postguerra. Sabia síntesis del cine-documento con juego escénico colectivo, del melodrama y del barroquismo formal, el cine de este militante marxista es uno de los más valiosos intentos de buscar la adhesión popular, que es en principio un cine de minorías que es en realidad la inmensa mayoría
- Análisis de Arroz amargo: temática cotidiana: mujeres que hacen muchas horas; dos grupos de mujeres: unas que están contratadas y otras que se meten de forma clandestina, esperando poder se contratadas. Planos generales de las muchachas que se distribuyen el arroz ( una especie de documental); muchos travellings, racords; el punto de vista de la cámara: hombres con la cabeza alta( son los que dan las órdenes) , mujeres con la cabeza baja: no se pretende transmitir una ideología, lo que quieren hacer es una denuncia social de lo mal que esta el país .
El neorrealismo ha producido un tremendo impacto en el cine mundial, aunque no estuvo exento de enemigos: el gobierno pasado la revolución antifascista comienza a fruncir el ceño ante el efecto que pueden causar tales documentales en el extranjero: aparición de l a comedieta neorrealista (escenarios naturales, ambientes populares), también se abre la comedia neorrealista o neorrealismo rosa. Sin embargo, el prestigio internacional italiano hace a Italia depositaria de las más famosas estrellas del cine europeo: Sofia Loren
Dentro del postneorrealismo, destacan Michelangelo Antonioni, y Federico Fellini.
La modernidad cinematográfica: Los nuevos Cines Europeos
Se da una necesidad de renovación: novedades cinematográficas. Inserción de este cine a un movimiento más grande: pintura, música. Relación estrecha entre críticos y cineastas. Se forman escuelas de cine: formación teórica. Precariedad en el material: de hecho, no es necesario un buen presupuesto para hacer una película nueva. Libertad estética. Aparición del antihéroe. Corrientes que surgen como resultado de unas circunstancias históricas: renovación generacional, revolución tecnológica. Aparición de un público que pide algo más que diversión. Políticas destinadas a crear, y fomentar una nueva visión. Noël Burch propone que los nuevos cines se identifican con una nueva manera de representar. De esta manera se distingue entre “modo de representación moderno” (M.R.M): dominio del lenguaje cinematográfico y “modo de representación primitivo”(M.R.P): donde no se domina el lenguaje cinematográfico. Del modo de representación primitivo pasamos a un modo de representación institucional (M.R.I.), que se denominará cine clásico: els westerns. Paralelamente, se da un modo alternativo de experimentación (M.R.H): las vanguardias. En conclusión: M.R.P>M.R.I/H>M.R.M
Años 50 modo de representación moderna (M.R.M). El rasgo más importante, la autoconciencia lingüística: asumir que el cine es un lenguaje independiente de la pintura, del teatro. Necesidad de un espectador que reflexione sobre este modo de representación fílmica. Cuestionamiento de la realidad: la cámara no es solamente un ojo que grave el exterior, puede también introducirse en la psicología. Representación de la ilusión, ruptura de las coordenadas espacio-tiempo. Nos centramos más en cómo contar la historia, que en qué contamos: tiempo muerto, digresiones…; el montaje no da ilusión de realidad. El autor se diferencia del resto. Personajes muy diversos: unos muy conocidos, otros introvertidos.
Características sociológicas:
1. Renovación generacional: sociedad muy culta (con un bagaje cultural). Se han formado a escuelas de cine. Jóvenes directores que se acercan con una intención artística; al lado, creadores. Público especiliazado (cine club) que exige más.
Años 50 crisis del cine por la aparición de la TV. Los fieles al cine directores jóvenes con un público fiel.
2. Otra característica, la independencia industrial; se crea una producción ambiciosa: las cooperativas, sistemas de inversiones privadas (como vimos en Rossellini). Es importante saber que es un cine para minorías. Coincide con la época dorada del cine nordamericano
3. Obra abierta: trabajo activo del espectador para entender la obra Humberto Eco Obra abierta
4. Reivindicación del autor como autor. El cineasta autor plasma sus preocupaciones personales, su ética. Se rompe el lenguaje cinematográfico: raccord…
5. Nuevas tecnologías: cámaras muy ligeras, silenciosas (importante la filmación de películas documentales).
En grosso modo, temas frecuentes: temática personal, biográfica por la figura del antihéroe, el mundo de la infancia como el momento que marca a la persona adulta. Crisis familiar: muerte del padre, rebelión. Cuestionamientos sobre la familia: complejo de Edipo. También se cuestionan las instituciones: escuelas, universidades. Asociación con la represión. También sale el aprendizaje sentimental, afectivo. Presencia de comportamientos marginales: prostitución, homosexualidad, relaciones de pareja problemática. Aparece el cine dentro del cine, citas cinematográficas. Contextos políticos: el vietman, el mal del 68, autorreflexión sobre el pasado nazi. Películas que proponen un debate ideológico.
-
Italia
Cine de denuncia social: si para Visconti el marxismo y el comunismo eran movimientos reales ahora se habla de situaciones reales en lugares concretos. También realización de películas pacifistas.
Destacan Michelangelo Antonioni (más realista) y Federico Fellini (vía más mágica)
También, veremos a Pier Paolo Pasolini
Federico Fellini
Un personaje que nace en una zona costera de Italia. Comienza como guionista de comics. Emigra a Roma. hace caricaturas, escribe gups para diferentes directores de teatro.
1953 su primera película de interés para la crítica Los inútiles: gente que vive a costa de los padres. Película autobiográfica que muestra a un grupo de jóvenes que se divierten haciendo bromas pesadas y que dejan pasar el tiempo. El personaje de Moraldo, ego de Fellini, el único que decide pasar de este ambiente para hacer algo en la vida. El personaje de Moraldo aparecerá en otras películas. Alberto Sordi juega el papel del gracioso a la vida. Momentos muy cómicos y trágicos: la figura del guaperas, el del pobre con pretensiones que no hace nada.
- Análisis Los inútiles Voz in off: conciencia de grupo/ Marcou. Historia local. Personajes esteriotipados: el loco del pueblo, la prostituta. En Marcou mayor desarrollo psicológico hasta lo que seria lo esperpéntico. Fabricio elude las responsabilidades, Moraldo siente el vacío de su vida. Crítica social dirigida a la burguesía, iglesia. Mirada hacía los débiles: gente con un defecto físico. Elementos con una simbología: el circo, el mar, la playa.
1954 La Strada Ambientada en el circo. Gelsomina está enamorada de Zampanó. Él se aprovecha de su amor y ella muere en la playa. Obtuvo un gran éxito.
1959 La dolce vita interpretada por Marcello Mastroiann i que hace de periodista. Interpreta la moda moderna: la parte negativa: la decadencia moral i ética de la burguesía. Personajes vacíos, sin más ilusión que lo material
-Análisis La dolce vita: Con esta película nace el término de paparachi. Jesús volando helicóptero: una ridiculización. La protagonista, posee un bienestar económico, pero su vida esta vacía, alienación. Contraste con personajes populus que viven en malas condiciones. En los inútiles los no tenían ningún ideal. Visión irónica.
Posteriormente en Fellini se produce un período de reflexión interior y autocrítica, estilo fílmico barroquizante.
Michelangelo Antonioni
Sus películas tratan la fragilidad de los sentimientos, el nihilismo, la incomunicación de las personas, la angustia existencial, la deshumanización de las relaciones. Personajes abocados al fracaso. Lenguaje figurativo sutil: tiempos muertos, no hay ni un principio ni un final, historia sin conexiones casuale,s planos largos, composición en profundidad, ritmo amoroso, paisajes urbanos y objetos para crear climas psicológicos; juega con la desconstrucción de los géneros tradicionales: historia, aventuras, cine complejo. Entra de lleno en la modernidad. Dos etapas: cine en Italia (L'avventura, La notte,1960, L'eclisse, 1962) y cine realizado fuera de Italia ( Blow up, 1967 Inglaterra; También hará cine en Estados Unidos.
-Análisis de La Nocte: Interpretada por Marcello Mastroianni. Argumento: Es la historia de un matrimonio con más de siete años de casado. Él es un novelista de cierta fama. A partir de la visita que hacen a un amigo que se esta muriendo, se replantean su vida en común. Se presenta un paisaje urbano de la Roma moderna, contemporánea: lo que serían las nuevas ciudades, con sus bloques de pisos. Travelling de arriba abajo y música basada en ruidos, muy distorsionada: situación de unos personajes en una ciudad moderna. Matrimonio de éxito que va a ver a un amigo que se esta muriendo: a partir de ahí, cuestionamientos; también por el encuentro con la paciente loca. Puntos de vista distorsionados, picados, perspectivas de lado. Alienación humana: ella camina sin saber a donde, ve la gente como pasa. Dentro del coche, el conduce y ella no: incomunicación, el mira, ella no. El grito: una ruptura. El grito de la niña: angustia de la mujer. No es un cine para mayorías, cine puro, que habla de las personas.
Pier Paolo Pasolini
Nace en Bolonia. Muy ligado al partido comunista. Muerte oscura, debido a su condición homosexual y su relación con el partido comunista. Expulsado de un colegio por mantener relaciones con jóvenes se va a vivir a Roma.
Se inicia como escritor. Sus primeras películas 1960 Accattone y Mamma Roma, 1963 tratan los temas de sus libros: vida dura del proletariado, marginados. Lucha contra la hipocresía social y católica. El querría tener el control total sobre la dirección, pero tomará algunos colaboradores. Es patente la influencia de la pintura en su cine. Elementos neorrealistas: actores que nos son profesionales, aunque a veces colaboran actores famosos ej Anna Magnani actores que lo que hacen es representar el papel que les ha hecho famosos. Escoge gente que con la cara lo diga todo, porque sus historias hablan de desgraciados. La ideología de Pasolini es hacer del cine un arte del pueblo. El artista ha de ser una persona que trabaja para el pueblo desde el pueblo. Función didáctica del arte, que conecta con el cine ruso, y soviético (Eisenstein)
- Análisis Mamma Roma : Prostituta que sueña, tiene un hijo que no ha podido educar. Quiere tener un trabajo digno, comprarse un piso, educar a su hijo predestinado al fracaso. Los cerdos: ironía. Hablan cantando en el banquete, como rasgo característico de lo popular, del pueblo. La madre con el niño a Roma: sacrificio, alegre, sin tabús; final, música clásica, utilizada en los momentos más duros de la película: el niño es pegado. La madre para conseguirle trabajo hace una amiga prostituta se acueste con uno. Luego entra ella y le dice que si no le da trabajo a su hijo se lo cuenta a su mujer. El hijo no va a trabajar, roba una radio a un enfermo, y es encarcelado. Posición del niño: la de Jesucristo. La temática en definitiva es la de los marginados.
Luego hace adaptaciones de obras clásicas ( Edip rey) o del evangelio (Evangelio segundo según San Mateo, 1964, como búsqueda de su cultura.
- Análisis Evangelio segundo según San Mateo: lo que de comunista tiene Jesús: se desprende de lo suyo para ayudar a los demás. Pasolini actualiza el evangelio de forma laica. Quiere pasarlo por el filtro de la contemporaneidad. Tiene problemas con el financiamiento: la iglesia se quiere modernizar; Consigue el financiamiento de la iglesia. Visión laica y mística. El vestuario es muy austero. Le precedió El requesón historia de un figurante muy pobre, situaciones surrealistas, fue muy criticada, fue censurada.
ROGOPAG: Rossellini + Godart + Pasolini + Gregorio
El género de la comedia demuestra su vigor con Divorcio a la italiana, 1962 de Pietro Fermi (trata de un hombre que no sabe cómo deshacerse de su mujer) y La escapada, 1962 de Dino Risi. Pelis donde intervienen actores famosos. El tono de comedia se deriva a partir de los rasgos regionales de los personajes. Personajes esteriotipados.
-
Francia La nouvelle Vague
Movimiento de ruptura, propuesta de modernidad. Al principio fue una actitud crítica. En la revista Cahiers du Cinéma dada en 1951, François Truffaut arremete con violencia contra el cinéma de qualité francés. Truffaut protesta y con razón de la abrumadora dominante literaria del cine francés. La literatura ha sido desde los días lejanos del film d'art, el gran pecado del cine francés. Y esto claro, supone una desconfianza hacia la autonomía y el poder expresivo de la imagen. Por eso en su culto a la imagen, los críticos de Cahiers du Cinéma exaltan a los primitivos americanos y defienden con furor su cine anti-intelectual, poniendo en el candelero a Alfred Hitchcock, John Ford… Se proclaman anti-Carné y anti-Wyler, pero se entusiasman con los westerns y las comedias musicales. Su maníaca idolatría del cine americano “taif”, con todos los excesos propios de una reacción apasionada, materializa su acto de fe en las posibilidades del cine como lenguaje autónomo, recogiendo la idea de la caméra-stylo que hará del lenguaje cinematográfico un medio de escritura flexible y tan sutil como el escrito.
Frente al cine de guionistas y al cine de productor, los jóvenes críticos de Cahiers du Cinéma, seguidores y discípulos de André Bazin, oponen “el cine autor”, que busca su expresión a través de “la puesta en escena”: libertad creadora del autor, el director de cine como un artista, personalidad propia. Todo esto, en realidad no es muy nuevo, pues en la memoria de todos están los nombres de los maestros Chaplin, Eisenstein, Griffith, Vigo para quienes idea e imagen eran unum et idem. Así, el artista debe plasmarse a sí mismo y a su universo poético, sin intermediarios ni elementos condicionantes, a través de su libertad en su puesta en escena.
La exaltación del cine de autor les lleva a descubrir y lanzar a Jean-Pierre Melvilla como patrón, ejemplo y guía de lo que debe ser el nuevo cine francés. Le silence de la mer, 1947 donde actúa como productor, guionista, director y montador. Autor completo. Destacar también El silencio de un hombre, 1967.
Brigitte Bardot es la máxima expresión de la fórmula perversa mujer-niña prefigurada antes por Mary Pickford… sintetizando y conjugando la inocencia de la ingenua y el maleficio sexual de la vamp: con sus rasgos faciales adolescentes nos quiere hacer creer que su amoralidad es fruto de su candorosa, espontánea y natural manera de ser.
En 1959 la Operación Cannes con la cooperación del ministro de Cultura, André Malraux (Francia siempre ha obtenido ayudas estatales, que ha permitido un desarrollo de la actividad fílmica), presenta este nuevo cine: Truffaut obtiene el premio a la mejor dirección con Los cuatrocientos golpes, 1959 y fuera de concurso Hiroshima, mon amour, 1959 de Alain Resnais se proyecta con gran éxito. Son producciones de modestos costes.
Por otro lado, debe mencionarse que esta renovación cinematográfica tiene su razón de ser porque existe también una nueva ola de espectadores formada en la frecuentación de cine-clubs y cinematecas.
Como rasgos comunes se destacan la novedad y la modernidad, aunque Sadoul habla de neorromanticismo y Truffaut de la pasión de los jóvenes por las máquinas tragaperras. La verdad es que a pesar de la influencia del cine americano, gravita sobre estos jóvenes la lección del neorrealismo y de sus técnicas veristas, que retratan y descubren un París inédito en el viejo cine francés: rodaje en exteriores e interiores naturales, estilo de reportaje, iluminación con spots, cámara llevada en la mano…Descripción que sin embargo a excepción de la de los italianos se reduce muchas veces a el exterior de las cosas, sin hurgar bajo su piel.
-
Análisis de Los cuatrocientos golpes Jean Pierre León es el protagonista. Argumento: Madre déspota, padre afable en ocasiones; tiene mucho que ver con su biografía. Se considera el momento de la infancia como determinante de la viada de adulto. Presencia de la predestinación: el niño quiere hacer las cosas bien, pero las circunstancias no son afables. El cine para Truffaut fue de evasión de la realidad, su padre se iba los fines de semana a hacer alpinismo. La relación que tuvo con su madre fue siempre difícil aún cuando se hizo famoso. La familia se siente reflejada en las películas, y le recriminan su actitud, lo que supondrá un mayor distanciamiento de Truffaut con su familia. Jean Pierre León, alter ego de Truffaut. La voz del profesor: simboliza la no realización de los deberes. Truffait realizó otras películas importantes: El amor huyendo, Domicilio conyugal, El amor a los 20 años l… Truffaut muere joven, Jean Pierre León se encontrará solo, que con Truffaut obtuvo una manera de ganarse la vida; siempre hizo papeles de adolescente. El despistado que se metía en líos. El realismo es diferente al neorrealismo; el realismo es sentimental, pero no hay introspecciones en flash-black, pero te expresan como se sienten
Jean-Luc Godard el que arma mayor revuelo. Sus primeras películas son existencialistas.
Al final de la escapada, 1959 con Truffaut de co-guionista. Argumento no original, que sabe a los viejos melodramas de Carné-Prevert y a los Thrillers americanos de serie B, por los que Godart siente gran predilección. Argumento: Un delincuente simpático perseguido por la policía llega a París y busca refugio en el apartamento de una amiga americana, que vende el New Cork Herald Tribune pero aspira a ser escritora. Se acuestan y esbozan proyectos comunes, pero ella, para demostrarse a sí misma que no le quiere, le denuncia a la policía y Michel es abatido a balazos en plena calle. Película desesperada, nihilista.
Reto a las leyes de la gramática cinematográfica convencional, destruyendo la noción de encuadre_ entendido a la manera clásica_ gracias a la perpetua fluidez de la cámara (llevada por Raoul Coutard, que se valió de una silla de paralítico para obtener versatilidad en los travellings), quebrando las leyes de continuidad del montaje y saltándose a la torera las normas de raccord entre plano y plano, consiguiendo con todo ello un clima de inestabilidad y angustia que traduce el titulo de la película. La movilidad gráfica de Al final de la escapada la convierte en un ejemplo modélico de film antipintura, antiacadémico, que trae al cine un aire de chocante novedad comparable a lo que para otras artes ha supuesto la música atonal o el cubismo. Cineasta agresivo e insolente, exhibicionista, que gusta salpicar sus películas con citas literarias de sus autores predilectos y private jokes, sensitivo e irracionalista, tierno y cínico a la vez, Godard se convertirá en el miembro más discutido y activo de la nueva ola cinematográfica capaz de emular en rapidez de rodaje a los realizadores del cine primitivo.
-
Análisis Al final de la escapada:
Se ha de pensar qué quiere el director. Utiliza los recursos del cine. La Nouvelle Vague: punto de inflexión: aparece en los años 50, con ninguna peli en especial. Es una evolución sobre las críticas que se hacían en torno a una revista. Movimiento que surge en Francia donde se da una especial interés por el cine. Ciudadano Kane rompe los esquemas narrativas; aunque los franceses son poco receptivos a lo americano. Françoise Giroud periodista que inventa el término. Como director de fotografía destaca Raoul Coutard. Por tanto, renovación del cine. Hacen cine con precariedad, estrechez económica, los productores no les ayudan.
Decir que Godard no tenía ninguna base es atrevido. Idea de la película como improvisada, en contraposición con el cine clásico donde todo esta preestablecido. Historia real: roba un coche, mata a un policia y lo meten en la cárcel. Cambian el final
Problemas en la iluminación: no rodaban en estudios, ya que era el triple de caro. Al final adoptan soluciones geniales, que en realidad son fruto de una necesidad. Plano secuencia de ellos dos caminando; efecto documental: esta rodado con una silla de ruedas que lleva la cámara. En el montaje error raccord. Quería que sus películas fueran rentable: reducción de uno de los dos personajes, porque la película era muy larga. La puesta en escena: los preparativos para llevar a cabo la peli. Distinguimos entre: puesta en situación (los precedentes) y puesta en serie (continuación de la narración). El montaje se basa en música de jazz. Utiliza planos de secuencia muy largos. No resulta una peli surrealista. Estructura simétrica en tres partes: 1. Michel buscando a Patricia, 2 La habitación donde la encuentra, 3. cuando la pierde. Se da la intertextualidad: referencias en la película: 1. influencias del cine negro, 2. cierre en iris de Griffith, cortes de manos de Breson.
Incongruencias en la mirada: racord. El fin: leitmotiv de él en ella. Elementos humorísticos: la carrera de ella. Ambigüedad en la frase: “esto es asqueroso” , “eres asquerosa”: la policia siempre busca culpables. Aprovecha también para insertar ideologías políticas: importancia del papel de la mujer en los años 50, también sobre literatura (Romeo y Julieta) y sobre filosofía (Nietsche) y sobre pintura (Picasso).
Tiene una vasta filmografía Una femme est une femme 1961, El desprecio, 1963, La chinesa, 1967, Week-end,1967…
- Análisis de El desprecio Adaptación de Alberto Moravia, escritor famoso. Tratamiento del cine dentro del cine. Matrimonio, desprecio del personaje femenino hacía su marido por una película. Aparece Fritz Lang interpretándose a sí mismo. Metalenguaje. Película con luz mediterránea; cambio de luces: azul/ natural. Demuestra desde el principio cómo se hace una peli: travelling. Relación amorosa en un principio fluida, posteriormente, separación. Elige a Fritz Lang que había hecho Nivelons; recupera la épica. Su inteligencia es pequeña, se basa en los contenidos de un libro pequeño. Realiza referencias cinematográficas « El cine es una invención sin futuro» de Lumiére. Pralelo entre la odisea y ellos dos. La mujer no es importante para su marido. Película lenta, pero hermosa visualmente.
- Análisis La chinesa: Ideología marxista, política. Doble sentido: combatir ideas falsas (políticas) con imágenes falsas. Entrevista personaje iniciatoria. Conversaciones en torno a la políica; gente que vive en una comuna. Montada a través de la historia de los personajes. Estética pop de los años 60
De Godard cabe destacar:
- La ruptura formal: destrucción de la sintaxis del cine tradicional.
- La ruptura de la noción clásica de argumento
Pulveriza la cohesión espacio-temporal , sus películas son simples sucesiones de momentos, anécdotas;destruye el psicologismo heredado del s. XIX. Por tanto, es su cine ahistórico y antipsicológico mediante la vulneración del lenguaje tradicional cinematográfico: saltos de eje, falso raccords, asincronías, trozos de película negativa. Todo ello una forma de expresar su rebeldía y su inconformismo que si la comparamos con la vanguardia (Buñuel, El perro andaluz) está exenta del poder revulsivo y terroristas de éstos que ocasiona que sea perfectamente aceptado, asimilado y aplaudido por la burguesía.
François Truffaut obtiene un gran éxito con Jules et Jim 1961 dos amigos que tienen una amante compartida sin que por ello se quiebre su camarería. Jeanne Moureau forma junto con Brigitte Bardot y Jean Paul Belmondo el trío de grandes estrellas surgido de la nouvelle vague, que se codea con los nombres más cotizados de Europa y América.
Demuestra ser uno de los más sensibles estilistas del cine francés.
Otras obras: El amor a los 20 años, 1962, Besos robados, 1969, Fahrenheit 451, 1966
No pretende un cine comercial. Trata la precariedad de la felicidad, la figura de la mujer: chica, prostituta, madre. Universo solitario del mismo.
Análisis Jules et Jim: Ambientada a principios del s. XIX. Equilibrio entre la tragedia y la comedia. Voz in off del escritor Pierre: la película es una adaptación de una novela. Identificación del director de cine. Argumento: Dos amigos que a Grecia encuentran una figura clásica que le gusta y deciden buscar una mujer así. Final trágico.
En estos jóvenes se tiene la impresión de que la cama es el centro del universo, desde el cual se examinan los problemas. Franqueza por primera vez al abordar el amor físico, tabú hasta el momento. Cine individualista, frecuentemente, teñido de un cinismo agridulce, alejado de los problemas colectivos y obsesionado por los problemas de pareja. De hecho, cuando Resnais decide hacer un film sobre el apocalíptico de Hiroshima lo expresa mediante el amor imposible de un japonés y una francesa. Hiroshima mon amour. Inquietud experimental: cámaras ligeras, emulsiones hipersensibles, lámparas sobrevoltadas, iluminación por reflexión… afinando y enriqueciendo las posibilidades expresivas del lenguaje cinematográfico.
Por otro lado, comentar la posible comparación que se puede hacer de la nouvelle vague con la vanguardia de Louis Delluc por la preocupación estética visualista obsesionada en penetrar en el significado de la fotogenia.
La nouvelle Vague funciona unos cuatro, cinco años como grupo, especialmente con un carácter de tipo comercial
Otros directores Resnais
9. El cine español
El pulso intelectual en España hace aguas. El nivel de producción es bajísimo. El poder trata de remontar la producción cinematográfica creando películas de Interés Nacional, mediante estímulos económicos tratando contrarrestar la anemia artística fílmica polarizada hacia el falso cine histórico, religioso, social o folklórico, que no tenían otro fin que el de entretener. Muchos directores pertenecen al partido comunista Juan Antonio Bardem de entre otros. El cine se entiende como instrumento de poder porque llega a mucha gente. Los primeros años censura muy rígida.
1955 el Cine Club Universitario de Salamanca hace un llamamiento al país para celebrar unas Conversaciones Nacionales en torno a los problemas de nuestra cinematografía. En este llamamiento se apela por un viraje del cine hacia la gran tradición realista de la cultura española y se citan los nombres de Ribera, de Goya, de Quevedo y de Mateo Alemán. El llamamiento concluye con un patético y esperanzador: El cine español está muerto ¡Viva el cine español!
Y es así como con escándalo de muchos, las venerables y seculares piedras de la universidad salmantina albergan en mayo de 1955 a un grupo de hombres de variada procedencia, que discuten los males de nuestro cine y redactan unas conclusiones, hoy ya célebres, encabezadas por un diagnóstico contundente y desprovisto de todo eufemismo, formulado por Juan Antonio Bardem: El cine español actual es: «Políticamente ineficaz. Socialmente falso. Intelectualmente ínfimo. Estéticamente nulo. Industrialmente raquítico.» No puede pedirse más claridad.
Una nueva cultura, veraz y antirretórica se está poniendo en marcha. En las Conversaciones de Salamanca participan activamente dos jóvenes que se revelan como los dos puntales de la resurrección cinematográfica española: Luis G. Berlanga y Juan Antonio Bardem. Por su edad pertenecen a la generación que no ha participado en la guerra civil y su horizonte mental, que ha recibido el impacto del neorrealismo italiano, busca caminos nuevos a través de los que expresarse. En 1951 debutan codirigiendo juntos Esa pareja feliz: dificultad de una pareja por encontrar piso. En 1952 Berlanga realiza con guión de Bardem ¡Bienvenido Mr. Marshall! que acude a Cannes y conquista por vez primera para España un premio importante en un festival internacional. El argumento: las vanas esperanzas de los habitantes del pueblecito castellano de Villar del Río, que disfrazados de andaluces aguardan la visita de una comisión de la Ayuda Americana. Disección de una comunidad nacional y moraleja: hemos de abordar y solucionar nuestros propios problemas sin soñar que vengan otros a resolverlos.
En 1955 el año de las conversaciones de Salamanca triunfa también en Cannes Muerte de un ciclista de Bardem. Argumento: el egoísmo de las capas altas de la sociedad madrileña y la crisis de conciencia del protagonista, un profesor universitario, en contacto con una generación nueva, moralmente más sana que la de sus mayores y que representa el futuro de un país hendido por cicatrices demasiado profundas. Muerte de un ciclista inauguró una trilogía completada por Calle mayor, 1956, La venganza, 1958. Otras películas de Bardem Los jueves, milagro, 1957, El pisito, 1958, Plácido, 1962, El verdugo, 1963
Bardem y Berlanga han roto el frente del nuevo cine español, que trata de reflejar con autenticidad_ como hicieron los maestros del pasado recordados en Salamanca_ la realidad social en la que están inmersos. Ambos proceden del Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas creado en 1947 y convertido en 1962 en Escuela Oficial de Cinematografía que es de hecho una universidad a la que acuden los jóvenes con el ánimo de aprender seriamente una profesión, viendo en el cine el fenómeno cultural más importante de nuestra época.
-
. Los Estados Unidos
Contexto histórico social
No podemos hablar de escuelas ni de grupos en este período, sino de personalidades y géneros cinematográficos. Hemos de hacer referencia a una industria que después de la segunda guerra mundial se convierte en la primera potencia mundial cinematográfica. Hecho que da lugar a la emigración de directores europeos a los Estados Unidos. Así, hablar de cine americano es hablar de individualidades como fue el caso de Griffith. También serán muy importantes las estrellas, los actores. Esta actitud individualista tuvo su esplendor durante la segunda mitad del s. XX, hasta los años 50. Hablaremos de estudios, géneros y directores.
-
La década de los 30:
Comienza el cine sonoro, la primera peli sonora fue Don Juan, aunque siempre se ha desatacado El cantor de Jazz. El público exige pelis sonoras y la industria ha de enfrentarse a problemas técnicos y de patentes. Los cines no estaban adaptados al sonoro y muchos actores y actrices eran europeos, por lo que se les notaba en el acento. Así, algunos acabaron sus películas; otros se resistieron al sonoro, el caso de Chaplin.
Un elemento muy importante a U.S.A es el crak del 29. Curiosamente el cine, al contrario del resto de industrias experimenta un buen aumento. Era una vía barata de evasión para la gente y s consolida durante los problemas económicos. Los bancos ayudaran a los estudios y desaparecerán los pequeños que son absorbidos por los grandes. 8 grandes estudios: M.G.M, Paramount, Warner Bros, R.K.O y Universal, además de Colombia, 20th Century Fox y United Artists. Cada estudio se identifica con un género y como resultado surgirán los géneros, que es los más representativo y característico de la producción: cine de terror, westerns, comedia etc. Hay multitud de géneros. El sonido hace que aparezcan géneros como el musical, las pelis policíacas. La política de la New Deal de Rossevelt afavorecía el cine para crear lugares de trabajo. Por otro lado el cine adopta un papel clave en los medios de comunicación, que contrasta con la decadencia de la prensa y la radio.
Las dos líneas generales de introducción ideológica de la época se dirigían sobre todo hacía dos conceptos: 1. intentan reflejar un clima de estabilización social después del 29, 2. reelaboran el concepto de americanismo. A aquella época surge el código Hays (remitir página nº11), código moral de autocensura de l cine, debido a que se daba que las estrellas y las pelis eran imitadas por la sociedad. El cine se dirigía hacía un público general, especialmente femenino, que era el que llevaba a la familia al cine. Comienza la difusión de American Wave o Life que los americanos quieren imitar. La década de los 30 finaliza con la superproducción de Lo que el viento se llevó de David O. Zelgrik de Amerocan Wave o Life que losel que llevaba a la familia al cine.rellas y las pelis eran imitadas por la sopciedad
1939-1945: Segunda guerra mundial, la cinetomagrafía se pone al servicio de la lucha, glorificando a sus soldados: heroicos soldados que se baten gallardamente en las islas del Pacífico, defendiendo a su patria y bandera. Los estudios de Hollywood se convierten en arsenales destinados a la producción de propaganda bélica de emergencia, ofensiva o defensiva, y con sus nombres más famosos acaparados por las fuerzas armadas. Frank Capra con el grado de coronel trabaja para el War Department. John Ford es inmovilizado y con el grado de comandante pasa a dirigir la producción de la U.S Navy mientras que William Wyler se encarga de las Fuerzas Aéreas. Los tres grandes de Hollywood se han convertido en soldados de la retaguardia y a través de sus documentales explican al país las razones de la lucha y los métodos estratégicos que conducirán a la victoria final.
En este mediocre panorama artístico de los años de la guerra, destaca la figura de George Orson Welles que con Ciudadano Kane, 1941 (su 1ª película) se convertirá en uno de los mayores creadores de la historia del cine. Llegará a exiliarse ante la incomprensión y dificultad de que es objeto su labor cinematográfica.
La guerra, el espionaje y la resistencia servirán de pretextos para películas de intriga y de aventuras, como Casablanca de Michael Curtiz o Enviado especial, Sabotaje, Náufragos, Encadenados de Hitchcock Hitchcock compone angustiosos suspenses, disfrazados a través de un conflicto psicológico, una crisis de conciencia o un problema moral. La sombra de una duda Hichcock la consideró su mejor película: aprovecha las enseñanzas técnicas de Orson Welles. El argumento se basa sobre un atractivo y bondadoso en apariencia crminal especializado en el asesinato de viudas que acaba siendo desenmascarado por su sobrina. Obra en la que Chaplin se inspiró a l realizar Monsieur Verdoux. En Recuerda descubre el psiconanálisis.
Los extranjeros como Ernst Lubitsch y Fritz Lang aportan la causa antinazi: Ser o no ser, 1942 del primero y Hangmen also Die, 1943 del segundo.
-
La década de los 40
Al lado de los géneros tradicionales, se añaden el cine de propaganda bélica y política. Se consolida el cine negro y el cine bélico. En entretenimiento triunfa la comedia y el musical. A veces, tenemos comedias musicales-bélicas. A todo esto aparece Orson Welles con Ciudadano Kane, ya conocido como actor de teatro y a la radio. Marca un hito en la historia del cine. También destacan los documentales y los rodajes propagandísticos y patrióticos.
Durante la posguerra asistimos a una de las páginas más negras y duras: la caza de brujas, que no sólo se dio en el cine sino también en la literatura. Durante la segunda guerra mundial baja el mercado de exportación de películas y después hay un incremento de comercio. Hollywood produce pelis muy numerosas. Esto estuvo acompañado de la implantación de la Comisión de actividades antiamericana. Su origen se da a los años 30. No es que antes no hubiera una censura moral, sino que se comienza a dirigir esta censura hacia el anticomunismo y las actividades personales de los artistas son investigadas. Hubo denuncias, gente que perdió su trabajo. Algunos directores fueron delatores; otros se manifestaron en contra John Huston, William Wyler. Las primeras investigaciones fueron ya del 40. Los estudios apoyaron todo esto, por las subvenciones del gobierno. 10 de los interrogados ( Dalton Trumbo, Edward Dmytryk…) se negaron a colaborar, manifestando su libertad de expresión. Fueron juzgados a un año de cárcel, a pagar una multa mil dólares y a la pérdida de sus trabajos. Otros tuvieron que usar pseudónimos o hacer firmar sus guiones a terceros. Si a todo esto se le añade la guerra de Corea crea inestabilidad social. Unas 320 personas fueron víctimas de esta depuración que no se normaliza hasta los años 50
1945-1952 Inversamente a lo que pasó en Europa, la guerra supuso para los Estados Unidos Unidos un período de gran prosperidad económica. Los Estados Unidos se convierten en la primera potencia económica, productora y exportadora del mundo.
Las compañías cinematográficas más importantes: Paramount, Metro, R.K.O., Warner Bros, 20th Century Fox.
1946 era de la televisión, que se convertirá en una amenaza del cine. La batalla del cine contra la televisión no será librada hasta el 1952 con el cine en relieve, las macropantallas y las superproducciones espectaculares.
El cine americano de postguerra presenta una línea crítica, sensibilizado ante el dramático trauma de la guerra: millones de americanos volvieron a sus casas, pero otros no; de entre los que volvieron abundaban los mutilados e inválidos, los ciegos, parapléjicos, o neurópatas: hombres física o mentalmente destrozados, rotos e inadaptados William Wyler rueda Los mejores años de nuestra vida, 1946. Obtuvo varios Oscars
En esta línea crítica, también se adentra en el tema del antisemitismo en Encrucijada de odios de Edward Dmytryk o en La barrera invisible de Elia Kazan. Películas que se convierten en una denuncia y en un documental social de los millones de judíos aniquilados en Europa. Aparece por primera vez en estas fechas el problema del racismo negro, Un rayo de luz, 1950
1947 corriente crítica decapitada por la Comisión de Actividades Antiamericanas: realiza una investigación inquisitorial sobre las ideas y creencias políticas de las gentes del cine. Los que se opusieron al interrogatorio fueron multados, condenados a un año de prisión y despedidos de su trabajo, a no ser que se retractasen y colaboraran en la purga policial. Para eludir sospechas Hollywood pone en marcha una serie de películas de propaganda anticomunista: El telón de acero de William Wellman..Películas de propaganda comunista: las que criticasen a las personas ricas, o a los miembros del Congreso, las que mostrasen a un soldado desengañado de su experiencia militar. Voces de Protesta William Wyler, John Huston… que fueron ahogadas.
La situación interna de la Norteamérica de postguerra, atenazada por una neurosis colectiva, es también una de las causas que contribuyen a explicar el auge por estos años del llamado cine negro, de temática criminal. Tampoco hay que desdeñar otros factores, como el incremento de criminalidad que sucede a la borrascosa de la guerra y que en 1952 alcanzará la aterradora cifra de un delito grave cada 15 segundos. Estos son elementos psicosociales que clarifican las causas de la boga del cine negro, la corriente más densa y homogénea del cine americano de postguerra. El iniciador fue John Huston con la serie The maltese falcon novela de Hammett. El actor Humphrey Bogart que la interpreta, prototipo de bad-good-boy se convertirá en uno de los puntales de este género que se prolongará hasta 1950. Este cine con su sórdida negrura daba a modo de parábola un reflejo pesimista de la realidad social, mostrando un mundo en descomposición poblado por seres depravados, criminales sádicos, policías vendidos, mujeres amorales, personajes roídos siempre por la ambición y la sed de dinero o de poder, en un revoltijo de intrigas criminales y de conflictos psicoanalíticos, que distancian considerablemente este género del cine policiaco de anteguerra, mucho menos complejo y bastante menos turbio.
Quebrado todo conformismo ético, el cine recoge el clima de crisis moral que reina en el ambiente y hace añicos el viejo, respetado, estable, y tranquilizante esquema del Bien enfrentado y vencedor del Mal, recubriendo a sus personajes (sean detectives o gangsters) con un baño de absoluta ambigüedad moral. La desaparición del maniqueo distingo entre buenos y malos guarda relación con la divulgación masiva y popularizada de las doctrinas psicoanalitícas de Freud. El gangster es ahora un ser patológico o un producto de determinadas circunstancias sociales y en consecuencia los criminales dejarán de ser monstruos de maldad inmotivados, para convertirse en los gangsters humanizados que muestra John Huston en La jungla de asfalto
Esta justificación moral del Yo que se desprende de las teorías psicoanalíticas, conducen a Robert Montgomery a rodar La dama del lago con la cámara subjetiva, experimento cuyo error reside en que un punto de vista óptico no puede sustituir ni aportar las vivencias que definen y forjan toda subjetividad. Welles había acariciado un proyecto similar en 1939 y de la obra de Welles saqueará el cine negro con todo descaro sus elementos estilísticos: ángulos insólitos de cámara, efectos de luz para crear atmósferas inquietantes, empleo del flash-back, etc.
El subjetivismo y el relativismo moral y el pesimismo nihilista dominaron este sórdido catálogo de historias de psicología criminal, que destrozaba la imagen norteamericana. Gilda, 1946 de Charles Vidor. La moda de los films complejos y con clave psicoanalista hace furor: Nido de víboras, 1948 de Anatole Litvak y de Hitchcock Rope, 1948, Atormentada, 1949 Extraños en un tren, 1951. Espíritus torturados, ambientes turbios y penumbras nocturnas fueron elementos integrantes del género dentro de la natural diversidad estilística.
En ocasiones estas películas adoptaron el punto de vista de la justicia El justiciero de Elia Kazan. Pero lo más abundante y representativo del género estuvo enfocado desde el interior del ámbito criminal, con una visión escéptica y pesimista del mundo y de la moral. Además de los títulos citados cabe destacar Laura, 1944 de Otto Preminger, El beso de la muerte 1947 de Henry Hathaway, Persecución en la noche de Robert Montgomery, La dama de Shangai1947 donde Orson Welles pulverizó el mito erótico de Rita Hayworth.
Los grandes de anteguerra han quedado desplazados William Wyler se aleja de la creación cinematográfica y se interesa por el negocio de la producción. Frank Capra dirige ¡Qué bello es vivir!1946 Primera y última película de la empresa Liberty Films. John Ford a pesar de sus westerns Pasión de los fuertes, 1946 y Fort Apache, 1947 en donde por vez primera toma la defensa de los pobres pieles rojas, ofrece síntomas de una incipiente decadencia. Serán sustituidos por la denominada generación perdida: John Huston, Elia Kazan, Billy Wilder, Fred Zinnemann.
John Huston The maltese falcon iniciador del cine negro americano. Su obra, de un lúcido pesimismo, girará en torno al tema del esfuerzo y del fracaso: el fracaso de los buscadores de oro El tesoro de Sierra Madre, 19457, que perderán la vida mientras su riqueza duramente adquirida iba a confundirse con la tierra de la que fue arrebatada, como en el final de Avaricia; el fracaso final de los gangsters de La jungla de asfalto o la desoladora frustración existencial del pintor deforme Henri de Toulouse- Lautrec en Moulin Rouge, 1953, con un excelente empleo del Technicolor, del que hizo hala en La reina de África, 1952 único acorde optimo de la filmografía de Huston en estos años.
Elia Kazan fundador de la famosa escuela dramática Actor´s Studio,1947 de Nueva York, de la que saldrán grandes estrellas como Marlon Brando que en Un tranvía llamado deseo su magnetismo animal y su interpretación paroxística causan sensación. Vuelve a aparecer en Viva Zapata,1952 donde Kazan, que acaba de ser depurado por la Comisión de Actividades Antiamericanas como premio por haber denunciado a 15 antiguos miembros del Partido Comunista americano expone unos episodios de la revolución mexicana, añadiendo por su cuenta propia y riesgo, la inutilidad de la revolución, que corrompe a los dirigentes cuando han alcanzado el poder. Orientación más explícita en la Ley del silencio, 1954. Excelente director de acotres, tentado con frecuencia de por los golpes de efecto dramático que trata de justificar por medio de sus películas su actitud ante la Comisión de Actividades Antiamericanas.
Fred Zinnemann realiza una trilogía sobre la herencia de la catástrofe bélica: Los ángeles perdidos, 1948, Hombres, 1950, Teresa,1951. Sin embargo, su película de mayor éxito es Sólo ante el peligro ,1952 que demuestra la plena madurez del western psicológico que ha nacido con “la diligencia” a través del conflicto moral de un sheriff (Gary Cooper) desgarrado entre el cumplimiento de su obligación y el instinto de conservación, y que era a la vez una punzante parábola sobre el maccarthysmo mostrando a una comunidad que paralizada por el miedo ha perdido su sentido moral y su capacidad de acción. Destaca también De aquí a la eternidad, 1953.
Billy Wilder ofrece una visión ácida de la realidad El crepúsculo de los dioses,1950; El gran carnaval, 1951.
Años de los que se habla de neorrealismo americano cuando dista mucho del neorrealismo italiano. Tan sólo se toman las fachadas de las casas y las calles para autentificar sus dramas urbanos. Desmantelamiento del cine social americano.
La comedia musical sufre una energética renovación a partir del momento en que perdido todo complejo de inferioridad, prescinde de los clásicos pretextos teatrales e introduce las secuencias musicales con toda libertad y como continuación lógica de la acción. Liberación que se produce con la eficaz ayuda del Technicolor en Un día en Nueva Cork,1949 de Stanley Donen y Gene Nelly, dúo responsable también de Cantando bajo la lluvia,1952, una de las cimas del género, con una deliciosa evocación de los difíciles años del nacimiento del cine sonoro. Estos dos hombres son, junto con Vicente Minnelli, que ha sido escenógrafo del Paramount Theatre de Broadway, los puntales de la comedia musical de postguerra. Dotado de un exuberante gusto figurativo, Minnelli realiza con música de Gershwin Un americano en Parín,1951 con Gene Nelly y Leslie Caron, demostrando la absoluta madurez de este género que, por razones económicas, no tardará en ser eclipsado.
-
La década de los 50
Aparece la televisión y crea una crisis al cine, se plantea una reestructuración: 3D, y otros inventos estrambóticos. Se hará un cine pro-americano, época dorada del western. La guerra fría se verá reflejada en la ciencia ficción, con dobles mensajes subliminales. Grandes aportaciones interpretativas, método Stalinslavskey difundido por Actors' Estudio. Se basa en la introspección psicológica, que utilizaría la experiencia personal para crear a los personajes: Marlon Brando M. Clift, Marilyn etc. A Europa se da lo contrario, el pael lo había de crear a partir del guión. Nombres que nos tienen que sonar:
-
Americanos: King Vidor, Howard Raoul Walsh, John Ford
-
Dinmigrantes: Frank Capra, Alfred HitchcockWilliam Wyler Fred Zinnemann, Billy Wilder
10.2. Génesis y evolución de los géneros: musical, western, terror, comedia, cómico, negro.
El cine negro : o de polis o de gangsters
-
El cine policiaco: es una datación de una novela policíaca. Fenómeno específico de los años 30, a partir del sonoro, por la importancia de los diálogos y los efectos especiales. Se harán series donde el héroe es un detective, frecuentemente un aficionado más listo que la policía. Ej.: Perry Mason, Sherlock Homes… Decrece después de la guerra.
-
El cine de gangsters: no se basa en novelas, sino a hechos reales. Surge con el fenómeno de la prohibición. eran sucesos que salían en los periódicos. Tuvo mucho éxito. 1932: Hampa dorada, el enemigo público, Scarface etc Provocaron una reacción en el público por su violencia e inmoralidad. Algunos de los actores se harán famosos como gangsters y serán después polis: Humphrey Bogart, Edward Robinson… Después de la prohibición y con los gangsters en la prisión parece que el género tiene que acabar, pero revive en los años 40.
Scarface: Se inspira Al Capone. Es también adaptación del universo de los Borgia o de Macbeth. El protagonista Caronte, esta enamorado de su hermana. Muestra el universo urbano nocturno, el ambiente de los gangster. Son gangsters italianos, pero no eran los únicos. También habían iralandeses, judíos y negros, pero los italianos fueron los más representativos. Fue censurada, porque era muy documental. Refleja la matanza de San Valentín y muestra los diferentes niveles de lenguaje (vocabulario).
- Análisis: El término de cine negro viene de Francia. Al principio no era entendido como un género, sino que se incluía cualquier película en la que hubiera misterio etc. Son un tipo de películas con fotografía del claro-oscuro, con escenas nocturnas. Visión pesimista del género humano, fatalismo y cinismo. Se incluyen las pelis del 40 y 50 que a pesar de las diferencias, tienen como elementos comunes elementos criminales, las características formales ya vistas y que son adaptaciones de novelas. Así, queda un cine poco definido, y puede aplicarse a muchas películas. El pesimismo y el cinismo se interpretan como una crisis existencial de posguerra y también como una respuesta a las pelis optimistas de evasión que se hacían durante la guerra. Fueron películas de bastante éxito. El éxito comienza sobre el 41 con pelis como el halcón maltés de J. Huston o Perdición de Billy Wilder. Se dice que las mejores películas negras son entre el 44 y el 48 La mujer del cuadro, Perversidad de Lang, Alma en suplicio de M Curtis, Retorno al pasadp de J Turner o Laura de Otto Preminger. Una característica comuna es que son hechas por directores europeos exiliados (alemanes, austriacos…) influidos directamente por el expresionismo alemén. A partir del 46 Forajidos, Sueño eterno, El cartero siempre llama dos veces, Gilda, Dama de Shangai, El crepúsculo de los dioses.
Características del cine negro
El protagonista no tiene familia, le interesa ganar dinero; si se enamora no expresa sus sentimientos. Presencia de la mujer fatal, hace que el personaje robe. Estilo visual propio, con un determinado contenido dramático propio.
-
Análisis Perdición: picado del personaje cuando esta en la entrada. Voz in off: él cuenta el pasado (Flash back). Ironía en el diálogo: referencias sexuales. Luz en penumbra. Denuncia a la autoridads. Desde el principio fatalidad. Contraste: él al principio hecho polvo/ de joven. Cámara de espalda al ascensor: intriga. El cine negro marcado por la fatalidad de los acontecimientos, muestra el punto de visto negro del ser humano. La mujer pantera.
-
Análisis El retorno al pasado: profundidad de campo, lugares nocturnos, contraposición de espacios: urbanismo/campo. Los diálogos son muy importantes, por eso es frecuente el plano medio
-
Análisis Forajidos: Actores conocidos. Mujer fatal. La mano herida. El lugar de boxeo sale en muchas películas negras. Interrogatorios del hombre de seguros: blash back . contraluces.
El western
Nación relativamente nueva, colonialización de tierras vírgenes. Habían de combatir con tierras inhóspitas. A veces se confunden elementos míticos con elementos reales. Concepción de la frontera (viven de forma civilizada). Movimientos migratorios a la búsqueda de fortuna. Construcción del ferrocarril, violencia social a consecuencia de las condiciones de vida: falta de leyes legislativas.
Los protagonistas son cowboys, vaqueros que llevan una vida en libertad, nómada; se les relaciona con el caballo; algunos hablan de estos personajes como de centauros. Por tanto, llevan una vida de aventuras, hasta que encuentran a una joven de la que se enamoran.
Antes de los años 60 visión negativa de los indios: persona sin escrúpulos. A partir de los años 60 nuevos valores, el indio persona que padece por la invasión de los blancos. Personaje admirado e incomprendido.
- Análisis de Sólo ante el peligro de Fred Zinnemann En blanco y negro cuando ya era poco usado. El protagonista, un sheriff luchando todo solo por una causa justa. Visión inmovilista de la sociedad, una sociedad que ha perdido sus valores morales. Coincide el tiempo real con el cinematográfico. Se nos muestran repetidas imágenes de relojes: paso del tiempo. El protagonista personaje débil. Plano general cuando se nos muestra al scheriff en la calle sólo ante el enemigo.
Cine de terror
Es difícil su relación con otros géneros psicológicos, de ficción. Se dan efectos naturales que en contextos determinados pueden resultar una forma de crear terror (tormentas…). También galería de personajes sobrenaturales: lobos, dráculas. Como precedente Nosferatu. Películas de terror destacadas La novia de Frankestein, La momia. Películas que destacan por sus innovaciones de efectos especiales y de maquillaje. Otra Garras humanas: ambientada en el circo: asociado a lo irreal y misterioso.
Posteriormente, películas como King-Kong, El hombre invisible, hombres lobos cine de ficción que durante los años 30-40-50 sustituirá al cine de terror.
Género musical
Todas aquellas películas que aportan importancia por su baile, música, coreografía. Muy frecuentes en comedias. El musical por excelencia es el americano Jesús Superstar. Las comedias se caracterizan por la superficialidad de sus historias, y la simplicidad estructural de su trama. También se da el cine dentro del cine Cantando bajo la lluvia Historia de una actora de mucho éxito en el cine mudo, pero que con el sonoro tiene problemas porque resulta tener voz de pito. Las canciones refuerzan el diálogo no hacen avanzar la historia.
Descargar
Enviado por: | Ángela Brotons Stupid |
Idioma: | castellano |
País: | España |