Música


Renacimiento musical


“RENACIMIENTO”

En términos musicales se extiende, aproximadamente, desde el año 1400 al 1600.

En1477 el teórico Jonhannes Tinctoris habló de la reciente aparición de un nuevo arte en la música, cuya fuente y origen eran el compositor inglés John Dunstable y el borgoñón Guillaume Dufay. Martín Le Franc, en su poema Le champion des dames (1440-1442), también hablaba de un nuevo estilo adoptado por Dufay y su contemporáneo, Gilles Binchois, según el ejemplo de Dunstable, mediante las técnicas llamadas “continencia inglesa” que se distinguía por un uso más delicado de las consonacias y, en consecuencia, por el uso de unas nuevas técnicas matemáticas moderadas, características de la música antigua en la alta edad media. Dunstable y Dufay ciertamente explotaron los procedimientos productivos medievales - ambos escribieron motetes isorrítmicos - pero lo hicieron a través de una nueva estructura musical definida por la armonía en las triadas con una clara articulación en torno a los centro tonales y con unos fines expresivos nuevos.

Con la generación de compositores posteriores a Dufai, especialmente los flamenco Johannes Ockeghem y Jacob Obrecht, los principios constructivos medievales del cantus firmus ( en los cuáles se escucha una melodía preexistente en la parte del movimiento lento del tenor) se convirtieron en una alternativa dentro de un abanico más amplio de técnicas compositivas. En lugar de ello, el estilo más característico de la música renacentista es la polifonía imitativa, en la que todas las voces se mueven a la misma velocidad y comparten el desarrollo de los motivos mediante la combinación de puntos de imitación, de una manera que más tarde se conocería como fuga. La Misa Pange lingua de Josquim des Prez, quizá el mayor compositor del alto renacimiento, tomaba el canto llano no como un cantus firmus de notas prolongadas, sino como una fuente de ideas melódicas. Esta nueva manera de concebir y controlar el espacio musical fue acogida con entusiasmo por la generación posterior a Josquim y alcanzo su expresión culminante en la música sagrada de Giovanni Pierluigi da Palestrina - su Misa de beata virgine basada en un canto llano, publicada en1570, emplea la misma técnica -, hecho que se prolongó con un creciente sentido del arcaísmo a lo largo de los siglos XVII y XVIII.

Es tema de debate en qué medida los nuevos estilos polifónicos de los siglos XV y XVI forman parte o no de un movimiento cultural más amplio de revitalización artística denominado renacimiento. Ello, a su vez, depende de cómo de defina el renacimiento y la ímpetu del renacimiento musical provino en gran medida de los compositores del norte que estudiaban en Borgoña, al norte de Francia y en Flandes. Aunque muchos (como es el caso de Dufay y Josquin) emigraron a Italia, sus obras respiran un aire diferente del estilo italiano. Y si bien existen ciertos paralelismos entre el nuevo sentido de la profundidad y el control del espacio musical en la polifonía imitativa y el desarrollo de la perspectiva en la pintura de la época, o entre la nueva expresividad de este estilo y los aspecto emocionales más humanos y directos de las artes del renacimiento, en general, la música no tiene lo que a menudo se ha considerado la característica definitoria del renacimiento, esto es, el retorno consciente a los modelos clásicos y su reinterpretación.

Esto se debe al hecho de que no se conservan ejemplos de música griega o romana antigua que imitar. Ciertamente los músicos del renacimiento conocían el famoso poder de la música en la mitología clásica - Orfeo se convirtió en una especie de ídolo - y tenían acceso a los textos griegos que trataban tanto de teoría musical como de la riqueza ética y retórica de la música. Algunos teóricos del siglo XVI especialmente el romano Nicola Vicentino y el florentino Vincenzo Galilei incluso soñaron con recrear los antiguos modos y géneros de la Grecia clásica, desarrollando nuevas teorías sobre el cromatismo y los sistemas de afinación. También existen evidencias de estilos improvisados de componer música. Pero estos solían considerarse experimentos inútiles, ya que para la mayoría de los músicos, la antigüedad clásica era sobre todo un ideal al que ellos solo podían aspirar.

Las complejas interacciones entre la composición y la interpretación, así como la función de la improvisación, dificultan la improvisación de una música específicamente renacentista basándose estrictamente en los criterios estilísticos. Una de las posibles soluciones sería basarse en los nuevos contextos y funciones a los que servía. La iglesia continuo necesitando música para la liturgia diaria y las practicas devocionales. El impulso creativo era tan fuerte que incluso podía resistir los movimientos reformistas más extremistas ( protestantes o católicos ) del siglo XVI, que expresaban los temores sobre exceso de sensualidad y la distracción espiritual, temas tratados por San Agustín en relación con el arte musical. Pero las nuevas demandas seglares de la sociedad renacentista expandieron de forma significativa las fronteras para los músicos de la época. El lugar largo tiempo reservado de lo músico dentro de lo ceremonial se vio acentuado por la política del espectáculo que abrazaron las cortes renacentistas, ninguna de las cuales podía permitirse prescindir de un grupo de cantantes e instrumentistas profesionales; los grandes entretenimientos teatrales conocidos como intermedios así lo atestiguan. También lo certifica la función emergente de las cortes como una figura educada y refinada de gusto que aseguraba un lugar fundamental a la música vocal y de danza en el entretenimiento de la nobleza, utilizando las artes para articular y mostrar la cohesión y distinción social de una élite.

Todo ello tuvo un efecto significativo sobre las posibilidades de trabajo, quién cada vez más fue capaz de reclamar una posición social y económica, y con ello elevarse sobre la clase de los artesanos manuales. Compositores como Des Prez o, Más tarde, Adrian Willaert se convirtieron en “dioses de la música”. Sorprende la creciente nobleza de los músicos en esta época, ya que los compositores e interpretes sacaron partido de la s rutas comerciales y de las alianzas políticas para afianzar sus carreras. El distinguido madrigalista Luca Marenzio fue uno de los numerosos compositores que viajaron desde Italia a Polonia, mientras que muchos compositores españoles y portugueses se establecieron en el Nuevo Mundo. Es más, el invento de la imprenta musical alrededor del 1500, crearon un modo barato y efectivo de propagar la música con objeto lucrativo. Resultado de ello es el nacimiento de la industria musical masiva, con grandes imprentas en París, Venecia, Amberes y más tarde en Londres, Que crearon y definieron un mercado para sus productos. La impresión cambio drásticamente las fronteras intelectuales y geográficas.

El impacto también fue claro en el terreno de la música misma, tanto por la emergencia del lenguaje musical internacional de la polifonía imitativa cuyo pionero fue Josquin Des Prez, como por los géneros que definían las actividades de los músicos de la época: géneros litúrgicos, motetes, canciones sobre textos en lengua vernáculas y música para uno o más instrumentos, tanto en la formas abstractas como en las de danza. Dichos géneros interactuaban de forma muy compleja, ejemplo de ello son las llamadas misas de parodia que reelaboraban partes musicales sagradas, profanas e incluso instrumentales ya existentes. Pero, al mismo tiempo, todos estos tiempos y sus estilos asociados produjeron unas historias propias, siguiendo caminos separados aunque relacionados a medida que los compositores utilizaban el poder de la imprenta para conservar y comprender su pasado y así tener su futuro propio.

Tantos resultados de éxitos dan como resultado la masificación y codificación de estilos y géneros. Pero los compositores que no eran capaces o no deseaban hacer más cómoda su producción musical aún podían confiar en los gustos refinados de mecenas, que a su vez a menudo ansiaban utilizar unos estilos musicales distintivos solo aptos para iniciados. El concepto de música reservata para un entorno especial, o la música secreta creada por los interpretes virtuosos de la corte del Duque Alfonso II.

Incluso dentro del amplio contexto internacional, las diferentes variantes reflejan unas circunstancias regionales especificas; comparemos en la segunda mitad del siglo XVI la serena polifonía equilibrada del italiano Giovanni Da Palestrina, con la sensualidad mística del español Tomás Luis de Victoria o con el resplendor ceremonial de los venecianos Andrea y Giovanni Gabrieli. Dichas variantes se hicieron más significativas a medida que avanzamos al norte de los Alpes. Willian Byrd en Inglaterra se asoció con el italiano Alfonso Berrabosco el Viejo y con el alemán Heinrich Schütz, y estudio en Venecia tanto con Gabrieli como, posteriormente, con Claudio Monteverdi. Pero sus respectivos estilos poseen un cierto regusto local. De hecho, Inglaterra quedo aislada de la corriente principal europea tanto por motivos religiosos como geográficos lo que dio lugar a unos estilos y géneros exclusivos de este país: la antifonía versada, el madrigal inglés y el aria para laúd.

Una vez más esto trajo apareado el problema cronológico. Parecía ingenuo esperar que todas las artes en todos los lugares se movieran al unísono en el mismo sentido, si bien los defensores de Zeitgeist (el espíritu del tiempo) persiguieron como elemento determinante de la actividad cultural humana a estas comparaciones cronológicas, geográficas e interdisciplinarias. En Italia, las presione revisionistas del Concilio de Trento y de la Contrarreforma, a la que la iglesia católica consideraba una respuesta efectiva al desafío del protestantismo, da como resultado el ascenso de las obras de Palestrina al rango de canónicas. Por otra parte las crecientes demandas para que la música expresara e hiciera aflorar las pasiones del alma atenuaron el equilibrio clásico del propio estilo renacentista. El intenso cromatismo erótico de los madrigales de finales del siglo XVI pueden poseer impecables credenciales humanistas, pero sugieren un estilo que colapsa bajo la presión de las crecientes demandas. Tanto si uno trata o no dichas tendencias manieristas como indicativos de un nuevo período estilístico, como si se las considera una tendencia finisecular del renacimiento, los valores estaban cambiando y no siempre para mejor.

La polifonía imitativa del renacimiento se enriqueció con la aparición en Florencia de un nuevo estilo declamatorio, más expresivo y dramático, para voz solista y bajo continuo. Ejemplo de ello es la primera obra completa que ha llegado hasta nuestros días, Euridice (1600) de Jacopo Peri. Los florentinos pensaban reformar un estilo contrapuntistico considerado por definición incapaz de expresar un texto y hacer aflorar las emociones. Generalmente solían invocar el modelo de la tragedia griega para justificar sus nuevos experimentos. Resulta irónico y característico de esta época compleja, que una actividad tan unida a la esencia del renacimiento como el volver la mirada a la antigüedad clásica, halla llevado de forma tan directa a la destrucción del estilo musical renacentista y a la aparición de técnicas que suelen definirse como rasgos del barroco por su alcance e intenciones.

Pero si tomamos en cuenta los estilos improvisativos y las practicas interpretativas del siglo XVI, la nueva música florentina y el recitativo operístico tienen unas raíces evidentes tanto en el pasado reciente como en el lejano. Se podría pensar eso quizá del más importante compositor de la época, Claudio Monteverdi. El introito de las vísperas Deus in adjutorium (1610), de Monteverdi, parece totalmente barroco en su esplendor sonoro, sus fuertes ritmos y las vibrantes mezclas de voces e instrumentos. Pero, también aquí, las técnicas renacentistas y las practicas interpretativas tuvieron su efecto.

7

1




Descargar
Enviado por:Presidio17
Idioma: castellano
País: España

Te va a interesar